Sofia Coppola nos relata la relación de Elvis con Priscilla durante su noviazgo y matrimonio y ese es el principal problema de esta película.
Solo se centra en esa relación, no hay tramas secundarias, ni se tocan otros aspectos, ni tan siquiera aparece un secundario con algo de presencia.
Las conversaciones entre los dos protagonistas son una simpleza insultante y, además, no se da respuesta al porqué de esta relación.
Por todo ello la película resulta monótona y reiterativa.
Parecen evidentes las tendencias pedófilas de Elvis, aunque podría haber también una homosexualidad reprimida.
Presley aparece rodeado durante toda la película de cinco muchachotes que son una especie de coro de aduladores y comparsas de una existencia insustancial.
Priscilla siempre aislada y sola, dependiente totalmente de Elvis, que controla su maquillaje, peluquería y vestuario, que la impide trabajar y relacionarse, en una relación muy tóxica y dominante.
Sorprendente el proceso de maduración que compone Cailee Spaeny durante la película, transformándose de virginal niña a mujer con pelucón.
Lo siento, pero Jacob Elordi no da con el personaje de Elvis, pareciendo que solo es una burda imitación del genio del rock and roll, un quiero y no puedo muy decepcionante.
Una película muy deficiente.
La actriz protagonista se llevó la copa Volpi en Venecia y está nominada a los Globos de Oro. Es lo único salvable de este bodrio.
Mi puntuación: 3,00/10.
Dirigido por Sofia Coppola:
Ficha:
Duración: 01h 53 min Género: Biográfico | Drama Título original: Priscilla Año: 2023 Fecha de estreno en España en cines : 14-02-2024 País: EE.UU. Dirección: Sofia Coppola Intérpretes: Emily Mitchell, Jacob Elordi, Cailee Spaeny, Deanna Jarvis, R Austin Ball, Luke Humphrey, Jorja Cadence Argumento: Priscilla Presley (libro) Guión: Sofia Coppola Fotografía: Philippe Le Sourd Producción: Sofia Coppola Distribuye en cine: Elástica Films , Bteam Pictures
En la mitología germánica, el momento anterior al Apocalipsis, en el que se trastocan los valores y caen las más altas torres, se conoce como “El tiempo del lobo”.
Haneke es un maestro en lo de trastornar y perturbar al espectador.
Aquí nos lleva a un mundo sin leyes, ni reglas, donde lo único que importa es la supervivencia.
Anne Laurent, a la que da vida Isabelle Huppert, pierde a su esposo en los primeros minutos del metraje iniciando un periplo con sus dos hijos por un mundo desolado y terrible.
Una película cruda y sencilla, llena de incertidumbres y hechos lamentables. En esta situación catastrófica muy pocos personajes conservan los valores y la dignidad, eso se deja a un lado para sobrevivir aunque sea en la ignominia.
Haneke rueda con su habitual frialdad, dando, aún más, crudeza al relato.
Me hace gracia ver de niña a Anaïs Demoustier.
Una película en la que se sufre, pero no tanto como los personajes.
La visito por la recomendación de mi admirado Javi Pastrana, como contrapunto de Dejar el mundo atrás de Sam Esmail que acabo de ver en Netflix.
Mi puntuación: 6,55/10.
Dirigido por Michael Haneke:
Ficha:
Duración: 01h 57 min Género: Drama Título original: Le temps du loup Año: 2003 Países: Alemania, Austria, Francia Dirección: Michael Haneke Intérpretes: Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, Patrice Chéreau, Rona Hartner, Olivier Gourmet, Maurice Bénichou Guión: Michael Haneke Fotografía: Jürgen Jürges Distribuye en formato doméstico: Divisa
Un corto de zombis que nos relata cómo un padre intentará proteger a su bebé para evitar que sea devorado por…
En tan solo siete minutos se relata una historia muy potente, que llega a impactar y emocionar.
Mi puntuación: 7,65/10.
Dirigido por Ben Howling y Yolanda Ramke:
Ficha:
Título original Cargo Año 2013 Duración 7 min. País Australia Dirección Ben Howling, Yolanda Ramke Guion Yolanda Ramke Reparto Andy Rodoreda, Alison Gallagher, Ruth Venn, Yolanda Ramke, Kallan Richards, Effron Heather, Scott Wood Música Helen Grimley Fotografía Daniel Foeldes Compañías Dreaming Tree Productions Género Drama | Zombis. Cortometraje
Tal vez no sea una apuesta demasiado original, pero a mí me interesa cómo los diferentes personajes se van a enfrentar a una situación crítica.
Tenemos al personaje de Julia Roberts que padece una misantropía declarada y que va a responder a esta situación con enfados y haciendo preguntas que nadie puede responder, lo que provoca más y más cabreo. Un personaje nefasto en la película y exterminable en la realidad. Como se dice ahora tóxico.
Ethan Hawke da vida, por el contrario, a alguien mucho más reposado, que intenta buscar soluciones, conciliador y positivo, dentro de sus limitaciones hace lo que puede.
Y tenemos a la niña que interpreta de manera fascinante Farrah Mackenzie que busca seguir con la ficción que la evade de una realidad que le importa poco y que es liberadora de un colapso que no puede evitar. Su búsqueda de esa ficción la conduce a la salvación.
Las situaciones que se plantean son inquietantes y me interesan, pero no son demasiado novedosas, pero esas relaciones personales sí me atraen y hacen que la película me parezca, al menos atrayente.
Mi puntuación: 6,03/10.
Dirigido por Sam Esmail:
Ficha:
Duración: 02h 18 min Género: Terror | Thriller | Drama Título original: Leave the World Behind Año: 2023 Fecha de estreno en España en Netflix: 08-12-2023 País: EE.UU. Dirección: Sam Esmail Intérpretes: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la Herrold, Farrah Mackenzie, Charlie Evans, Kevin Bacon, Alexis Rae Forlenza, Vanessa Aspillaga, Josh Drennen, Erica Cho, Orli Gottesman Argumento: Rumaan Alam (novela) Guión: Sam Esmail Música: Mac Quayle Fotografía: Tod Campbell Producción: Julia Roberts, Sam Esmail, Barack Obama, Michelle Obama Distribuye en formato doméstico: Netflix
Giacomo Abbruzzese nos va narrando las peripecias vitales de Alex, muy bien interpretado por el siempre enigmático Franz Rogowski, en su periplo desde la frontera de Bielorrusia hasta la legión extranjera francesa y el incidente bélico en Níger que le cambiará la vida.
Su giro argumental final le da ese plus de interés especial a una película, que ya en sí misma tenía su cosa.
Siempre me han inquietado estas historias en las que los personajes se alistaban en el ejército y sufrían un durísimo entrenamiento y me he preguntado qué les impele a ello. En esta ocasión queda claro. Alex quiere obtener, después de cinco años de servicio, la nacionalidad francesa.
Una película que se sigue con interés y que da para meditar y pensar en relación al giro final.
El cine francés no solo se compone de ridículas comedietas sin gracia, también hay cine visceral e inteligente como éste.
Mi puntuación: 7,03/10.
Dirigido por Giacomo Abbruzzese:
Ficha:
Duración: 01h 22 min Género: Drama Título original: Disco Boy Año: 2023 Fecha de estreno en España en cines : 15-12-2023 Países: Bélgica, Francia, Italia, Polonia Dirección: Giacomo Abbruzzese Intérpretes: Franz Rogowski, Morr N’Diaye, Laetitia Ky, Robert Wieckiewicz, Leon Lucev, Ash Goldeh, Matteo Olivetti, Michal Balicki Guión: Giacomo Abbruzzese Fotografía: Hélène Louvart Distribuye en cine: Adso Films
He terminado esta serie llorando como una Madalena y profundamente conmocionado. Estamos ante una serie maravillosa, cargada de sentimientos, reflexiones, denuncias y homenajes.
La Dictadura Franquista, que tantas atrocidades cometió durante tantos años, internaba en campos de concentración a personas según ellos desviadas, aplicándoles la Ley de vagos y maleantes.
Esta serie nos describe la vida de un grupo de internos, que para evadirse de las torturas y el sufrimiento, se inventan una historia paralela a su realidad disfrutando de las peripecias de un grupo de artistas en un club de music hall.
La pesadilla se relata en blanco y negro y los sueños en color. Una cuestión obvia, simple y perfecta.
Las fechorías que cometió la dictadura fascista y asesina del General Franco son innumerables y fueron perpetradas durante cuarenta años, que se dice pronto. Una época de la historia de España rebosante de ignominia y deshonor, cuyos agravios y delitos que nunca se verán compensados.
Todo ello se ha querido ocultar y olvidar. A muchos he oído decir que lo mejor es ignorar para no abrir heridas. Nadie pide venganza, ni siquiera justicia, pero sí reconocimiento de una terrible realidad que marcó a media España. Es curioso que los que se llenan su halitósica boca de palabras como Patria y España se olviden de los españoles, tan españoles como los que iban a misa y levantaban el brazo, que padecieron cárcel, tortura, sufrimientos y hasta la muerte por querer ser libres y vivir su vida y su sexualidad sin hacer daño a nadie.
Esta serie se convierte en homenaje al colectivo LGTBIQ+ que padeció la represión del Régimen.
También de manera sutil rinde homenaje a José Luis Rodríguez Zapatero que con la Ley del matrimonio homosexual, ponía en situación de igualdad, por fin, a este colectivo. Por cierto, el mejor presidente de la Democracia, cuestión bastante fácil comparándolo con los otros.
La serie nos habla también de lo difícil que es “salir del armario” y de cómo la sociedad ha preferido que las cosas no cambiaran y que éstas personas siguieran dentro del armario. Una vez más ocultar y no denunciar.
La parte Music hall es brillante y luminosa y extraordinariamente divertida, con números musicales de cabaret, incluso de revista, muy entretenidos. Contando con la espectacular Sissi, de la que me he enamorado, un Javier Ruesga en estado de gracia y virtud.
Destacar como siempre a la adorable Carolina Yuste en un papel que da vida al feminismo, también oculto, pero existente, de la época. Ya se sabe que soy fan un condicional de Carolina y estoy deseando verla en los Feroz y en los Goya para felicitarla.
Destaca como una luz fulgurante la actuación de Patrick Criado, auténticamente colosal, que demuestra ser una actor sensacional. Me ha dejado conmocionado.
La serie goza de ser muy coral con interpretaciones muy sólidas. Cito algunos nombres. Miguel Fernández (Charli), Raúl Prieto (Boncho), Roberto Álamo (La Viga), Israel Elejalde (Don Anselmo), Luifer Rodríguez (La Pinito) y por supuesto Jorge Perugorría como Airam.
Una serie estupenda que, sorprendentemente, no ha tenido la repercusión que se merece.
Mi puntuación: 9,15/10.
Miguel Del Arco (Creador):
Ficha:
Serie TV Género: Drama Título original: Las noches de Tefía Año: 2023 Fecha de estreno en España en Atresplayer Premium: 25-06-2023 País: España Creado por: Miguel del Arco Dirección: Rómulo Aguillaume, Miguel del Arco Intérpretes: Marcos Ruiz, Patrick Criado, Miquel Fernández, Raúl Prieto, Javier Ruesga, Jorge Usón, Carolina Yuste, Israel Elejalde, Luifer Rodríguez, José Luis García Pérez, Ana Wagener, Roberto Álamo, Jorge Perugorría, Horacio Colomé Guión: Miguel del Arco, Antonio Rojano Fotografía: Jon Aguirresarobe Distribuye en formato doméstico: Atresplayer Premium
Centauros de la Alcarria 76: Lista de nominados de los Goya Vs los Feroz
08/12/2023
Esta semana en nuestra zona Spoiler (minuto 32) no hablamos de ninguna película en concreto, pero si nos detenemos a comparar las listas de candidatos de los dos premios más importantes del cine español, los #Goya y los #Feroz. Y para hacerlo, nada menos que darle bola a Ramón, que vota en los dos.
Además comentamos los estrenos de la semana, con Wonka, La Partitura, Anatomía de una caída, Los Momonsters, Maestro y Robot Dreams.
Y nos visita Aurora, nuestra amiga del Cine Club Alcarreño, para hablarnos de los estrenos de esta semana.
Centauros de La Alcarria es un programa de cine de Nueva Alcarria, que se difunde en GuadaTV Media, con la presencia del periodista de cultura Javier Pastrana, del joven crítico de cine Ernesto Delgado Centeno, de la avispada periodista Sara Sánchez y del veterano cutrecomentarista Ramón Bernadó.
Los tres van a diseccionar la cartelera de los Multicines Guadalajara, hablando de estrenos y de eventos cinematográficos en la provincia de Guadalajara.
Sin olvidar referencias a los clásicos y las fobias y las filias que padecen.
Centauros de la Alcarria: analizamos Anatomía de una Caída y Wonka
15/12/2023
Programa cargadísimo el de esta semana. En primer lugar abrimos fuego con la sección dedicada a los estrenos de la semana, en la que nos preguntamos hasta qué punto nos hacía falta La Sociedad de la Nieve teniendo ya Viven y qué podemos esperar de Camino a Belén, un musical navideño con Antonio Banderas con coraza homoerótica y dirigida por el compositor de canciones de la serie Glee. La mezcla es una pasada.
Después entrevistamos a Álvaro Gago, director de Matria, una de las películas revelación de este año dentro de la industria del cine español.
Y en la parte spoiler, a partir del minuto 36, nos dedicamos al análisis profundo de la película navideña por excelencia de este 2023, Wonka, y de una de las producciones europeas que más está dando que hablar: Anatomía de una caída.
Centauros de La Alcarria es un programa de cine de Nueva Alcarria, que se difunde en GuadaTV Media, con la presencia del periodista de cultura Javier Pastrana, del joven crítico de cine Ernesto Delgado Centeno, de la avispada periodista Sara Sánchez y del veterano cutrecomentarista Ramón Bernadó.
Los tres van a diseccionar la cartelera de los Multicines Guadalajara, hablando de estrenos y de eventos cinematográficos en la provincia de Guadalajara.
Sin olvidar referencias a los clásicos y las fobias y las filias que padecen.
“El privilegio del cinematógrafo consiste en permitir a un gran número de personas soñar juntas el mismo sueño y mostrarnos, además, con el rigor del realismo, los fantasmas de la irrealidad”.
Recogemos la cita de Jean Cocteau como ejemplo paradigmático de lo que abarca el Cine Fantástico. Sin ningún afán de credibilidad, la ficción se desarrolla libremente, privilegia la poesía, el mundo imaginario, lo irracional, el sueño y lo inexplicable.
Una “Torre de Babel” construida con magia y fantasía, inspirada en mitos y leyendas que iremos recorriendo “planta a planta”: Next Floor.
MONOGRÁFICO DE CINE: ”NEXT FLOOR” (Cine Fantástico)
DÍA: 14/12/2023 HORA: 19:00 h. LUGAR: EJE (Espacio Joven Europeo)
Durante esta sesión de Bichobola hemos podido disfrutar de tres cortos, además de sus maravillosos montajes cinematográficos:
Dedicamos el tercer Monográfico al Cine Fantástico, macro-género que incluye la Ciencia-Ficción y el Terror, pero que decidimos centrarnos en los subgéneros propios del Fantástico, como por ejemplo: el Surrealismo, Realismo Mágico, los Cuentos, la Fantasía Épica, …
Entendiendo el Género como una Torre de Babel con diferentes plantas, inspirados en el fabuloso cortometraje “Next Floor” (2008, Denis Villeneuve), viajamos “al otro lado del espejo”.
1ª PLANTA: SURREALISMO
El Surrealismo fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. La RAE lo describe como «movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente».
En el cine este movimiento aparece en la Segunda Vanguardia Francesa a mediados de los años ´20 del Siglo XX.
Su principal representante fue Luis Buñuel con las películas “Un perro andaluz” (1929) y “La edad de oro” (1930).
Durante toda su carrera no abandonó los toques surrealistas que adornan sus películas.
TOP-TEN
– El ángel exterminador (1962, Luis Buñuel) – Fellini, ocho y medio (1963, Federico Fellini) – Repulsión (1965, Roman Polanski) – La cabina (1972, Antonio Mercero) – El discreto encanto de la burguesía (1972, Luis Buñuel) – Cabeza borradora (1977, David Lynch) – Amanece que no es poco (1989, Jose Luis Cuerda) – Europa (1991, Lars von Trier) – Como ser John Malkovich (1999, Spike Jonze) – Holy Motors (2012, Leos Carax)
2ª PLANTA: FANTASÍA ÉPICA
La Fantasía épica, también conocida como “Espada y Brujería”, está caracterizado por la presencia de seres mitológicos o fantásticos, la ambientación ficticia de carácter medieval, antiguo, indefinido o, en cualquier caso, sobre la base de sociedades tecnológicamente atrasadas, y un fuerte componente mágico y épico.
Para representar dicho subgénero, elegimos dos escenas: una de la película “Tolkien” (2019, Dome Karukoski) biopic del escritor J.R.R. Tolkien y otra de “El Señor de los Anillos” (2001, Peter Jackson).
TOP-TEN
– Ulises (1954, Mario Camerini) – Jasón y los argonautas (1963, Don Chaffey) – Merlín el encantador (1963, Disney) – Excalibur (1981, John Boorman) – Conan, el bárbaro (1982, John Milius) – Lady Halcón (1987, Richard Donnner) – La princesa prometida (1987, Rob Reiner) – Shrek (2001, Animación) – El Señor de los Anillos (Saga) – Las crónicas de Narnia (Saga)
3ª PLANTA: REALISMO MÁGICO
El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico que surge a principio del siglo XX, como parte de las vanguardias y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común.
Pese a su origen literario, el cine ha sabido incorporarlo a través de sus adaptaciones y creaciones propias, convirtiéndolo en un subgénero del Cine Fantástico.
TOP-TEN
– ¡Qué bello es vivir! (1946, Frank Capra)
– Brigadoon(1954, Vincente Minnelli)
– Underground (1995, Emir Kusturica)
– O Brother! (2000, Hnos. Coen) – Big Fish (2003, Tim Burton)
– Pollo con ciruelas (2011, Marjane Satrapi)
– La vida de Pi (2012, Ang Lee)
– Bestias del sur salvaje (2012, Benh Zeitlin)
– Birdman (2014, Alejandro González Iñárritu)
– Lazzaro féliz (2018, Alice Rohrwacher)
4ª PLANTA: CIENCIA-FICCIÓN
Aunque la Ciencia-Ficción daría para un monográfico, al hablar del Fantástico es inevitable hacer referencia al Género. Nosotros lo hicimos a través de dos propuestas:
1. Cortometraje “Abducido” (2006, Estudios Pixar)
2. Montaje de “Steampunk”.
Es un subgénero de la ciencia-ficción/fantasía que se desarrolla en universos generalmente basados en la maquinaria basada en el vapor.
Suele desarrollarse en la época londinense victoriana del siglo XIX o en versiones alternativas y retro-futuristas de ese siglo, con tecnología anacrónica a éste.
TOP-FIVE (Steampunk)
– 20.000 leguas de viaje submarino (1954, Richard Fleischer) – El tiempo en sus manos (1960, George Pal) – La carrera del siglo(1965, Blake Edwards) – Eduardo Manostijeras (1990, Tim Burton) – Wild Wild West (1999, Barry Sonnenfeld) – La liga de los hombres extraordinarios (2003, Stephen Norrington) – El Castillo ambulante (2004, Hayao Miyazaki) – El truco final (2006, Christopher Nolan) – Sherlock Holmes (2009, Guy Ritchie) – La invención de Hugo (2011, Martin Scorsese)
5ª PLANTA: TIM BURTON
Elegimos al director americano Tim Burton como principal representante del Cine Fantástico, y vimos su perfil a través del Corto de Gigantes de la Universidad Argentina UN3.
6ª PLANTA: ÉRASE UNA VEZ…
Los Cuentos es otro de los grandes subgéneros del Fantástico. Repasamos en clave no animada, algunas de los títulos más clásicos adaptados al cine.
TOP-TEN
– El secreto de los hermanos Grimm (2005, Terry Gilliam) – Donde viven los monstruos (2009, Spike Jonze) – Alicia en el país de las maravillas (2010, Tim Burton) – Blancanieves y la leyenda del cazador (2012, Rupert Sanders) – Un monstruo viene a verme (2016, J.A. Bayona) – La bella y la bestia (2017, Bill Condon) – Dumbo (2019, Tim Burton) – Aladdin (2019, Guy Ritchie) – Pinocho (2019, Matteo Garrone) – Gretel y Hansel (2020, Oz Perkins)
7ª PLANTA: TERROR
Como con la Ci-Fi, el Terror es el otro gran Género perteneciente al Cine Fantástico.
Para representarlo elegimos ver el cortometraje australiano, de temática zombie: “Cargo” (2013, Yolanda Ramke y Ben Howling).
8ª PLANTA: ANTOLOGÍA DEL CINE FANTÁSTICO
Acabamos el monográfico con un montaje recopilatorio de lo mejor del Cine Fantástico. Añadimos un Top-20 de algunos títulos imprescindibles.
TOP-20
– Viaje a través de lo imposible (1904, Georges Melies) – El ladrón de Bagdag (1924, Raoul Walsh) – King Kong (1933, Merian C. Cooper & Ernest B. Schoedsack) – El mago de Oz (1939, Victor Fleming) – Los 5.000 dedos del Dr. T (1953, Roy Rowland) – Peter Pan (1953, Disney) – La historia interminable (1984, Wolfang Petersen) – Big (1988, Penny Marshall) – Atrapado en el tiempo (1993, Harlod Ramis) – Pesadilla antes de Navidad (1993, Henry Selick) – Toy Story (1995, John Lasseter) – Harry Potter (Saga) (2001, Chris Columbus) – El viaje de Chihiro (2001, Hayao Miyazaki) – ¡Olvídate de mí! (2004, Michael Gondry) – Una serie de catastróficas desdichas (2004, Brad Siberling) – El laberinto del fauno (2006, Guillermo del Toro) – Cuento de Navidad (2009, Robert Zemeckis) – Los mundos de Coraline (2009, Henry Selick) – Coco (2017, Pixar) – Lamb (2021, Valdimar Johannsson)
La crónica minuciosa de un asesinato parece que nos va a llevar por el género del thriller, termina derivando en un culebrón folletinesco.
Netflix ha creado su propio estilo. Sus productos más genuinos organizan una serie de elementos para que un público muy determinado, pero mayoritario, siga sus producciones.
Aquí mezcla elementos policiales con tramas sexuales y amorosas. Una combinación de éxito. Cuidando, eso sí, que no haya ningún componente que pueda herir a un público sensible y susceptible.
El eje de la historia es el personaje que interpreta Úrsula Corberó que explota sus cualidades más sexys, siendo la atracción erótica en pantalla durante casi todo el metraje.
A pesar que la actriz despliega todo un arsenal interpretativo, su atractivo físico se come a su actuación, concluyendo en una calificación menor, por mi parte, a la que tal vez mereciera.
Muy eficaces los actores que le dan la réplica, Quim Gutiérrez, José Manuel Poga e Isak Férriz, que destilan feromonas y andrógenos por doquier.
La actriz más convincente es, sin duda, Eva Llorach, que sabe dotar a su personaje de carisma como buena profesional, pero con una pátina de comprensión y de compasión hacia el machismo padecido por la protagonista.
La trama en muchas ocasiones se me ha hecho morosa, con la sensación de la presentación de escenas innecesarias y prolongadas.
Hay algunos elementos en la producción que me molestan, como ese patio de la cárcel rodeado de viviendas, que resulta muy chocante. Por cierto, asombrosas las celdas en las prisiones catalanas, muy espaciosas con una cama de 120 e individuales. Dudo mucho que la realidad sea así.
Interpreto que los otros policías que aparecen, a parte de los mosso, son de la policía local de Barcelona, que son llamados la Guardia Urbana, nombre que no se menciona.
Tal vez sea porque el estilo Netflix no me gusta, pero esta serie me ha defraudado profundamente. No es un policiaco es un culebrón.
Mi puntuación: 4,01/10.
Laura Sarmiento (Creadora):
Ficha:
Serie TV Duración: 06h 35 min Género: Policiaco | Thriller Título original: Cuerpo en llamas Título alternativo: Burning Body Año: 2023 Fecha de estreno en España en Netflix: 08-09-2023 País: España Creado por: Laura Sarmiento Pallarés Dirección: Jorge Torregrossa Intérpretes: Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez, José Manuel Poga, Isak Férriz, Eva Llorach, Pep Tosar, Guiomar Caiado, Raúl Prieto, Sergi Cervera, Alfons Nieto, Pep Ambrós, Aina Clotet, Aleida Torrent, Bruno Sevilla Guión: Laura Sarmiento Pallarés, Eduard Sola, Carlos López Música: Aitor Etxebarria Fotografía: Miquel Prohens, Ricardo de Gracia Distribuye en formato doméstico: Netflix
Encerrarse en los recuerdos y sobrevivir gracias a la música.
Muchas son las virtudes de esta película: una excelente música de Jordi Savall, una fotografía sensacional de Yves Angelo, unas interpretaciones notorias de Gerard Depardieu, Anne Brochet y Jean-Pierre Marielle, unas reflexiones sobre el duelo, el arte, el espectáculo y la música como elemento artístico puro…
Pero tiene un grave defecto que es una incesante voz en off.
Curiosamente una película que tiene el uso de la música como elemento vertebrador, que ensalza su poder redentor y expiador, se vea agredida por este malvado recurso.
Por favor, que alguien haga una nueva versión eliminando toda esa mierda y nos deje disfrutar de las imágenes y de la música.
Mi puntuación: 6,22/10.
Dirigido por Alain Corneau:
Música de Jordi Savall:
Ficha:
Duración: 01h 54 min Género: Biográfico | Drama | Romántico Título original: Tous les matins du monde Año: 1991 País: Francia Dirección: Alain Corneau Intérpretes: Jean-Pierre Marielle, Gérard Depardieu, Anne Brochet, Guillaume Depardieu, Carole Richert, Michel Bouquet, Jean-Claude Dreyfus Guión: Alain Corneau, Pascal Quignard Música: Jordi Savall Fotografía: Yves Angelo Distribuye en formato doméstico: Llamentol
Mariana (Aina Clotet) y Samuel (Marcel Borrás) se esfuerzan en ser buenos padres y en que sus hijos sean felices. Dos conceptos tan efímeros como difíciles de conseguir. La bondad y la felicidad… Como diría mi amigo Miguel Ángel: “comparado con qué…”
Durante los ocho capítulos que componen la serie se van desmontando los mitos y los ensueños de esta pareja.
A veces, es drama, a veces, comedia, pero siempre exponiendo la realidad cotidiana, en la que las parejas con hijos de este momento, se pueden ver reflejadas.
En mi época todo era más sencillo. Nos preocupábamos de sobrevivir, que el niño fuera limpio y no le colgara el moco. Ahora los jóvenes padres están preocupados por el ecologismo, por la salud integral, por la dieta adecuada, por el perfeccionamiento de técnicas de educación, por la adquisición de habilidades en el manejo de sus hijos…
Todo muy complejo y muy exigente.
Uno de los elementos de la serie es el mito sueco. Esos vecinos lejanos que todo lo hacen bien y son referentes para muchos de nosotros. Ya en el primer capítulo cae el mito, nunca mejor dicho, para hacerlos tan vulnerables, o más, que los españoles.
La serie está llena, más bien rebosa, buenas ideas y plantea un amplio abanico de situaciones realistas que se mueven entre el patetismo y la comicidad inteligente.
Muy interesante el capítulo que explora las relaciones con una madre tóxica.
El alma de la serie es una magnética y magnífica Aina Clotet, que además de cocreadora da vida a la protagonista y que a mí me ha encantado. Desde ahora me declaro fiel devoto de esta artista. Ojalá la pueda saludar en los Feroz.
Mi puntuación: 7,88/10.
Aina Clotet (Creadora):
Ficha:
Serie TV Duración: 05h 20 min Género: Comedia | Drama Título original: Això no és Suècia Año: 2023 Fecha de estreno en España en RTVE Play: 28-11-2023 País: España Creado por: Aina Clotet, Daniel González, Valentina Viso Dirección: Aina Clotet, Mar Coll, Sara Fantova, Celia Giraldo Intérpretes: Aina Clotet, Marcel Borràs, Nora Navas, Enric Auquer, Tomás del Estal, Liv Mjönes, Ia Langhammer, Mabel Rivera, Nausicaa Bonnín, Violeta Sanvicens, Marta Bassols Guión: Aina Clotet, Sergi Cameron, Valentina Viso, Daniel González, Mar Coll Música: Remate, Guillermo Farré Fotografía: Nilo Zimmerman Distribuye en formato doméstico: RTVE Play
La partitura podría ser otra película más de terror, si no fuera por la importancia que tiene la música y más concretamente la composición musical.
Basada en la leyenda alemana documentada por los Hermanos Grimm, contiene ese elemento turbador de que una música asincrónica puede alterar el comportamiento de las personas.
La película se podía haber quedado en el elemento perturbador, en el misterio, pero se desvía presentando a un monstruo, aunque he de decir que lo que parecía un error termina convirtiéndose en un acierto.
El film durante bastantes minutos de metraje resulta muy oscuro, incluso en el cine casi no se distingue lo que ocurre en pantalla.
Tal vez las ideas que recoge la trama sean mejores que su desarrollo y su presentación por este director islandés.
La música termina salvando a los niños y al espectador.
Mi puntuación: 5,15/10.
Dirigido por Erlingur Thoroddsen:
Ficha:
Género: Terror Título original: The Piper Año: 2023 Fecha de estreno en España en cines : 06-12-2023 País: EE.UU. Dirección: Erlingur Thoroddsen Intérpretes: Julian Sands, Charlotte Hope, Kate Nichols, Oliver Savell, Philipp Christopher, Alexis Rodney, Pippa Winslow, Salomé Chandler, Aoibhe O’Flanagan, Boyan Anev Guión: Erlingur Thoroddsen Música: Christopher Young Fotografía: Daniel Katz Distribuye en cine: Vértice 360
El director de Ha nacido una estrella nos brinda un biopic sentimental del gran compositor y director de orquesta, Leonard Bernstein.
Aunque de pasada nos muestra que es el compositor de Un día en Nueva York y de West Side Story, la película se centra en su amor hacia su esposa Felicia Montealegre y sus escarceos homosexuales.
La música ocupa una parte muy importante en la película, como no podía ser de otra manera. Cooper inserta temas muy conocidos del compositor en la trama y nos brinda algún número musical muy notable.
Notoria la labor de maquillaje, que envejece con naturalidad a los personajes, sin que chirríe en ningún momento y consigue transformar a Bradley en el personaje de Bernstein que se sumerge en el imaginario que el público tiene de él.
Está claro que Cooper sabe dirigir a actrices, con Lady Gaga hizo maravillas en la citada Ha nacido una estrella y con Carey Mulligan sabe sacar lo mejor de ella.
La londinense compone una interpretación estupenda, llena de matices que iluminan al espectador a través de la pantalla. Merecedora de, al menos, una nominación al Oscar.
Pero es que Cooper actor está soberbio, con un personaje que se mueve en lo gestual, pero también en lo corporal de forma sorprendente.
Los que de niños veíamos en la tele las lecciones de Leonard Bernstein de música clásica, sentimos que Cooper ha extraído su esencia y la ha llevado a esta película.
Pero además Bradley dirige su película de manera brillante, moviendo elegantemente la cámara cuando hace falta y sosteniéndola en largos planos fijos cuando lo cree preciso.
Pongo dos ejemplos. Una cámara fija retrata la discusión entre los esposos, mientras por las ventanas se ve pasar la cabalgata.
Un plano grúa largo se desplaza de manera elegante sobre los músicos de la orquesta en la catedral, recreándose en la dirección de Bernstein, un plano prolongado e intenso, lleno de emoción que me hizo llorar. Glorioso. Buen cine de verdad.
Destaco también el papel de Maya Hawke (chica Stranger Things) que está radiante como hija de la pareja protagonista.
Una película estupenda que me ha encantado y que espero que esté en la carrera de los Oscar.
Mi puntuación: 8,85/10.
Dirigido por Bradley Cooper:
Ficha:
Duración: 02h 09 min Género: Biográfico | Drama Título original: Maestro Año: 2023 Fecha de estreno en España en cines : 06-12-2023 País: EE.UU. Dirección: Bradley Cooper Intérpretes: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Matt Bomer, Sam Nivola, Maya Hawke, Miriam Shor, Michael Urie, Sarah Silverman, Alexa Swinton, Josh Hamilton, Sara Sanderson, Gideon Glick Guión: Bradley Cooper, Josh Singer Música: Leonard Bernstein Fotografía: Matthew Libatique Producción: Bradley Cooper, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Todd Phillips Distribuye en formato doméstico: Netflix
Todas las buenas obras de la humanidad empiezan con un sueño.
Me encanta el aire de cuento musical, con elementos de comedia simplona, que tiene esta película del director de Paddington.
Timothée Chalamet da vida a un joven Willy Wonka, con mucha vitalidad, componiendo un personaje optimista y sincero, que resulta muy simpático que canta y baila con naturalidad.
La cuadrilla de “héroes” que se juntan es de lo más estrafalaria y alejada de todo glamour, enfrentándose a un grupo de malvados que dan bastante miedo, especialmente Mrs. Scrubbit, interpretada por una extraordinaria Olivia Coldman.
Los números musicales recuerdan a Oliver, el musical de 1968 que dirigió Carol Reed.
Chirría bastante oír las canciones traducidas a un castellano muy forzado, las hubiera preferido en versión original.
Excelente fotografía.
Una película muy divertida para toda la familia, que vi en una sala con tres cuartos de aforo y arrancó aplausos al terminar entre el respetable.
Me olvidaba. Tiene un papel muy pequeño la estupenda Sally Hawkins. Siempre es un placer verla en la pantalla.
Mi puntuación: 7,86/10.
Dirigido por Paul King:
Ficha:
Duración: 01h 56 min Género: Aventuras | Fantástico Título original: Wonka Año: 2023 Fecha de estreno en España en cines : 06-12-2023 Países: Australia, Canadá, EE.UU., Francia, Irlanda, Reino Unido Dirección: Paul King Intérpretes: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Calah Lane, Paterson Joseph, Tom Davis, Hugh Grant, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Keegan-Michael Key, Matt Lucas, Mathew Baynton, Rakhee Thakrar, Natasha Rothwell, Kobna Holdbrook-Smith, Colin O’Brien, Murray McArthur, Simon Farnaby Argumento: Roald Dahl (personajes) Guión: Simon Farnaby, Paul King Música: Joby Talbot Fotografía: Chung-hoon Chung Montaje: Mark Everson Vestuario: Lindy Hemming Producción: David Heyman Diseño de producción: Nathan Crowley Distribuye en cine: Warner
Recién acabada la Segunda Guerra mundial en un pueblo húngaro llegan en tren dos judíos… Algunos de sus habitantes son atacados por la inquietud y la culpa al haberse apropiado ilegalmente de los bienes de los judíos deportados por los nazis.
La mezquindad humana es abrumadora.
Ferenc Török nos relata en una localidad, lo que posiblemente fue generalizado, cuando las casas y las posesiones de los judíos quedaron a merced de desaprensivos, que colaborando con los invasores alemanes se aprovecharon de la situación, apropiándose de los bienes de los que iban a a ser exterminados.
Török nos cuenta muy bien el ambiente turbio de culpa, de temor entre los usurpadores, que al mismo tiempo que pregonan que sus posesiones son legales trasmutan sus rostros por el miedo.
Entre medio se cuela la trama de la boda que refleja bien la mentira en la que se ha sumergido esta comunidad.
Es curioso que había pensado que era el reverso de Solo ante el peligro y leyendo los comentarios que hay sobre este film, encuentro que Carlos Marañón director de Cinemanía ha escrito lo mismo.
Una película que habla sobre la culpa y la vileza humanas.
Mi puntuación: 8,15/10.
Dirigido por Ferenc Török:
Ficha:
Duración: 01h 31 min Género: Drama Título original: 1945 Año: 2017 Fecha de estreno en España en cines : 16-03-2018 País: Hungría Dirección: Ferenc Török Intérpretes: Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel, Dóra Sztarenki, Ági Szirtes, József Szarvas, Eszter Nagy-Kálózy, Iván Angelusz, Marcell Nagy, István Znamenák Guión: Ferenc Török, Gábor T. Szántó, Krisztina Esztergályos Música: Tibor Szemzö Fotografía: Elemér Ragályi Distribuye en cine: Festival Films Distribuye en formato doméstico: Festival Films
Aportación de Juan Ignacio a la proyección de la ACAZ:
El cine es un espejo atemporal en el que la actualidad se ve reflejada con hechos que ocurrieron en el pasado y que las películas pasan a contarnos cuando nos colocamos delante de una pantalla. Eso ocurre, por ejemplo, con la guerra, el holocausto, el ejercicio del derecho a la memoria histórica o la xenofobia.
La película “1945” nos transporta a un pueblo húngaro un día de agosto de 1945, cuando la II Guerra Mundial está terminando, que ve interrumpidos los preparativos de una boda con la llegada en tren de dos desconocidos portando unos arcones.
En 91 minutos vamos a ver unos acontecimientos que, en tiempo real, no durarían más que unas pocas horas. Es un hipnótico western, en un impresionante blanco y negro de alto contraste y luz dura, con una banda sonora de música de percusión siniestra acompañada con la recurrente estridencia de las ruedas de un carromato y los cascos de un caballo.
Ésta producción demuestra la buena salud del cine argentino.
La extorsiónse mueve con soltura en el thriller, con una narración coherente y sólida.
Guillermo Francella es el eje de la historia y su interpretación es sólida y convincente, rodeado de unos cuantos secundarios muy eficaces, destacando Pablo Rago dando vida al malvado Saavedra y Guillermo Arengo interpretando al cagón Fernando.
Denuncia la corrupción de los servicios secretos argentinos, aunque en el fraudulento uso de los fondos reservados también en España tenemos experiencia.
La película discurre enérgica, atrayendo al espectador en todo momento.
Mi puntuación: 7,88/10.
Dirigido por Martino Zaidelis:
Ficha:
Duración: 01h 45 min Género: Thriller Título original: La extorsión Título alternativo: The Extortion Año: 2023 Fecha de estreno en España en cines : 15-12-2023 País: Argentina Dirección: Martino Zaidelis Intérpretes: Guillermo Francella, Pablo Rago, Andrea Frigerio, Alberto Ajaka, Guillermo Arengo, Carlos Portaluppi, Mónica Villa, Juan Lo Sasso Guión: Emanuel Díez Música: Pablo Borghi Fotografía: Lucio Bonelli Distribuye en cine: A Contracorriente Films
El cineasta británico Peter Greenaway nos ofrece un trabajo muy estilístico, con unos hermosos paisajes, una fotografía muy lograda y simetría en sus planos.
La historia de un pintor que firma un contrato con una dama para dibujar el exterior de su mansión mientras el esposo permanece fuera. En ese acuerdo se introducen asuntos sexuales.
La muerte del marido es casi lo de menos, porque ese tema policiaco no se resolverá.
La osadía de este pintor la pagará cara.
La película es bella estéticamente, pero viene lastrada por unos diálogos incesantes que agotan al espectador, deseoso de algún momento de silencio.
Cuando no hay diálogos aparece una molesta voz en off. Es como si Greenaway no soportara el silencio.
En el film también se apunta que el academicismo en el arte va a dar paso a nuevas vanguardias.
Esta nobleza aparece retratada, con acierto, como superficial e ignorante, con un vestuario alambicado y un espíritu simple e innoble.
La película es interesante en su forma y fondo, pero es aburrida y necesita ser descargada de sus permanentes diálogos.
Duración: 01h 43 min Género: Tragicomedia Título original: The Draughtsman’s Contract Año: 1982 País: Reino Unido Dirección: Peter Greenaway Intérpretes: Anthony Higgins, Janet Suzman, Anne-Louis Lambert, Hugh Fraser, Neil Cunningham, Lynda La Plante, Dave Hill, David Gant, Suzan Crowley, Nicholas Amer, Michael Feast, Alastair G. Cumming Guión: Peter Greenaway Música: Michael Nyman Fotografía: Curtis Clark Distribuye en formato doméstico: Suevia
El relato de lo sucedido en la ciudad de Málaga desde el levantamiento de 18 de Julio de 1936, hasta su ocupación por las tropas italianas y fascistas del ejército de Queipo de Llano.
El documental se compone a base de las declaraciones de protagonistas de los hechos que dejaron por escrito su manera de ver esta historia.
Dan vida a estos personajes actores tan solventes como Miguel Rellán, Pedro Casablanc y Pepe Viyuela entre otros.
Un relato poliédrico que los diferentes protagonistas enfocan desde puntos de vista muy diversos, casi divergentes.
Un testimonio muy interesante de ese periodo de la historia de Málaga, que retrata bien como fue el horrible conflicto que se vivió en España en esos años.
Excelente documental, que está nominado al Goya, pero que ha sido olvidado por los Feroz.
Mi puntuación: 8,15/10.
Dirigido por José Antonio Hergueta:
Ficha:
Título original Caleta Palace Año 2023 Duración 97 min. País España Dirección José Antonio Hergueta Guion José Antonio Hergueta, Regina Alvarez Lorenzo Reparto Música Isabel Royán, Jose Ojeda Fotografía César Hernando Compañías La Ciudad Purpura A.I.E, MLK Producciones, Canal Sur, RTVE Género Drama | Falso documental. Guerra Civil Española
La primera película como director de Paul Schrader es un retrato de la clase obrera norteamericana y de la corrupción de los sindicatos.
Se mueve entre las películas de atracos, el cine social y la comedia. Una mezcla que puede parecer desconcertante, pero que funciona muy bien.
Para ser una ópera prima el director de Grand Rapids de Michigan sabe mover muy la cámara con travellings muy elegantes y con un montaje muy orgánico.
Impresiona como Schrader desmonta el “sueño americano” y nos demuestra que los engranajes de la corrupción se van a llevar por delante todo lo que encuentren.
También retrata de manera muy triste que los ideales y la amistad tienen un precio.
Es curioso que los personajes, que esgrimen a la familia como su máximo objetivo a defender, sean los que se van de juerga con cocaína y mujeres.
Extraordinaria banda sonora de Jack Nitzsche, ganador del Oscar a la mejor canción por Oficial y caballero y nominado por la banda sonora también por esta película y por la de Alguien voló sobre el nido del cuco.
Una extraordinaria película.
Mi puntuación: 8,98/10.
Curiosidades y anécdotas:
Fue un rodaje muy tenso, porque Richard Pryor, Yaphet Kotto y Harvey Keitel discutían constantemente.
Hubo peleas, abusos verbales, abandonos y enfrentamientos.
Según Paul Schrader, Pryor golpeó a Keitel y a Kotto con una silla durante el rodaje.
La película “tuvo uno de los rodajes más tumultuosos que un director podría experimentar, lo que casi le provocó al escritor y director Paul Schrader un ataque de nervios y le hizo abandonar el negocio cinematográfico (por un tiempo).
El incidente que casi causó que Schrader sufriera un colapso mental fue cuando Richard Pryor (supuestamente en un ataque de ira impulsado por las drogas) le apuntó con un arma y le dijo que no había manera de que alguna vez hiciera más que tres tomas para una escena.
Mientras se escribía el guión, Paul Schrader fue a Detroit y entrevistó a trabajadores automotrices de la vida real para obtener más detalles.
Uno de los trabajadores le dijo a Schrader:
“Odiamos a la dirección, pero ¿sabes a quién odiamos más que a la dirección? Nuestro propio sindicato. Nos jode”.
Schrader contó más tarde que nunca antes había visto algo así en una película, y formó la base de todo el guion de su proyecto.
Según Yaphet Kotto, el único problema que tenía con Richard Pryor era que Pryor improvisaba con frecuencia, lo que hacía que Kotto perdiera su lugar.
Según Yaphet Kotto, interpretó su personaje de “un italiano de piel negra“. Kotto pensó que Richard Pryor representaba al personaje “negro”, por lo que basó su actuación en un amigo de la infancia italoamericano.
Según el escritor y director Paul Schrader, cuando le dijo a un ejecutivo que la película trataba sobre dos trabajadores negros y un blanco, el ejecutivo respondió: “¿Te refieres a dos blancos y un negro, no?“
“Contraté a tres toros y les pedí que vinieran a una cacharrería, y les prometí a cada uno de esos toros que serían los actores principales”, reveló Paul Schrader.
Richard Pryor , Harvey Keitel y Yaphet Kotto se dieron cuenta muy pronto de que no eran los protagonistas, y eso llevó al caos.
Keitel se vio a sí mismo como un hombre heterosexual ante las travesuras de Pryor, Pryor se vio a sí mismo como “el amigo de color” del personaje de Keitel, y Kotto se sintió secundario ante ambos hombres.
“Se convirtió en una verdadera lucha de egos sobre quién ganaría el día”, y eso era todos los días.
George Memmoli presentó una demanda de 1 millón de dólares contra Richard Pryor, alegando que Pryor lo golpeó con una silla durante el rodaje y le fracturó el cráneo.
Ninguna empresa automotriz importante permitiría que esta película se rodara en su fábrica, por lo que se utilizó la planta de Checker Cab Company como ubicación principal.
El nombre de la empresa de automóviles en la película también era Checker Cab.
Una escena de la película representaba una línea de montaje de motores (que son V8 de bloque pequeño de Chevrolet pintados de azul corporativo de GM) que Checker compró a GM desde 1965.
Checker, como fabricante de automóviles, finalizó la producción de sus sedanes Marathon en 1982, donde la compañía se convirtió en una planta de fabricación por contrato de GM, que estampa paneles de chapa metálica para automóviles GM.
La empresa finalmente dejó de operar en 2009 después del colapso de GM.
Según se informa, al escritor y director Paul Schrader no le gusta esta película y la ha repudiado, a pesar de haber recibido críticas muy favorables y haber tenido éxito.
Richard Pryor, que tenía una gran facturación, era un comediante muy popular en ese momento.
Hizo 18 películas en la década de 1970 y esta película es uno de sus pocos papeles dramáticos.
El cartel principal presentaba dos imágenes del rostro de Pryor, y ninguna de Harvey Keitel o Yaphet Kotto . También incluía una cita de un crítico en letra grande que trataba sobre la actuación de Pryor.
La película fue la segunda de cuatro escritas por los hermanos Paul Schrader y Leonard Schrader.
Los otros fueron Yakuza (1974), Viejos Novios – Reencuentros (1979) , y Mishima (1985).
Paul dedicó The Walker (2007) a Leonard después de su muerte.
Paul Schrader comentó al volver a ver la película 20 años después:
“Es extraño verlo después de todos estos años. No vuelvo a ver películas que he hecho porque es una cuestión de perder/perder.
Te preguntas, si son buenas, qué pasó con el talento que alguna vez tuviste, y si son malos te das cuenta de que nunca tuviste talento”.
La escena de la fiesta estuvo entre las últimas secuencias filmadas, y en ese momento había un amplio consumo de drogas entre el elenco, incluido el regreso de Pryor a la cocaína.
La escena presentaba a Sweet n Low (una marca de sacarina) como sustituto, pero más tarde descubrió que los actores en realidad estaban usando cocaína pura entre tomas.
La película tardó treinta y cinco días en rodarse.
Harvey Keitel salió del set en un momento dado a mitad de la película y fue al aeropuerto para volar de regreso a casa, pero afortunadamente su agente lo convenció para que regresara al set.
Paul Schrader dijo que solía referirse a Richard Pryor como si sufriera “el gran problema de los negros”.
Explica que el artista quería tener un gran éxito y al mismo tiempo aferrarse a la política negra.
“Se volvía contra la gente, instigaba situaciones raciales y todo el mundo lo odiaba”.
Al día siguiente sería una alegría y se congraciaría con todos.
Los vaivenes pendulares provocaron enfrentamientos tanto verbales como violentos.
La toma de los tres protagonistas en el sofá fue la toma final que filmaron, y requirió una intensa discusión por parte de Schrader para lograr que los tres actores se sentaran juntos.
Ese es un tema recurrente a lo largo del comentario, ya que revela que numerosas escenas se filmaron sin primeros planos ni cobertura adicional porque llamar al corte significaba que los actores se levantarían y se irían de inmediato.
Richard Pryor era propenso a la improvisación y sólo era “bueno” en las primeras tomas.
“En la cuarta o quinta toma ya estaba cuesta abajo porque se estaba quedando sin gasolina”.
En su autobiografía “Born to Run“, Bruce Springsteen nombró ésta y Taxi Driver (1976) como dos de sus películas favoritas de la década de 1970.
Paul Schrader decidió dirigir la película porque no se sentía a cargo de su vida creativa.
“Una vez que pude dirigir, pude volver a escribir para otros sin sentirme incompleto”.
Universal hizo un marketing mínimo para el estreno de la película y esencialmente lo combinó con el marketing para el otro lanzamiento de Universal de Richard Pryor , Which Way Is Up? (1977) .
Murió en los cines con bastante rapidez cuando la gente se dio cuenta de que no era otra comedia de Pryor, pero las críticas positivas ayudaron a lanzar a Paul Schrader como director de todos modos.
Paul Schrader estaba abrumado como director y se apoyó en gran medida en el director de fotografía Bobby Byrne y el supervisor de guión Wallace Bennett.
Spike Lee incluyó la película en su lista de películas esenciales titulada “Lista de películas que todos los aspirantes a cineastas deben ver”.
Las escenas de la planta de automóviles se filmaron en la planta de Checker Cab en Kalamazoo, Michigan.
“Intentamos ir a todas las plantas de automóviles de Estados Unidos y Canadá, y nos rechazaron de manera uniforme”.
Esta planta finalmente cedió porque tenían algunos problemas laborales y pensaron que el rodaje ayudaría a tranquilizar y calmar a los trabajadores.
La segunda de las tres películas escritas por Paul Schrader en las que ha aparecido Harvey Keitel, y la única que Schrader también dirigió.
Las otras fueron Taxi Driver (1976) y La última tentación de Cristo (1988). Estos fueron dirigidos por Martin Scorsese.
El origen del guion comenzó con un joven que le trajo una idea sobre su propio padre que trabajaba en una planta automotriz antes de suicidarse.
Paul Schrader le dijo que una idea mejor era una historia sobre trabajadores que roban a su propio sindicato.
“Después de que se fue, llamé a mi hermano y le dije: ‘Había un tipo aquí y le di una idea muy interesante, pero no creo que él alguna vez escriba esa idea. Vamos a escribirla tú y yo”.
Él y Leonard Schrader escribieron el guion, pero una vez que la película entró en producción, el hombre, Sydney A. Glass, regresó afirmando que había proporcionado la idea inicial, por lo que le dieron el crédito de “material fuente“.
La palabra “fuck“, y todas sus permutaciones se dicen 158 veces.
El precio del poder (1983) , también de Universal, batió el récord con 207 usos.
Desde entonces, este récord se ha superado otras ocho veces, incluidos dos lanzamientos más de Universal, Haz lo que debas (1989) con 240 usos y Casino (1995) con 422 usos.
Actualmente, el lanzamiento de Universal con más usos de la palabra es El lobo de Wall Street (2013) , que Universal solo lanzó en la mayoría de los países fuera de EE. UU., con 569 usos, también un importante récord cinematográfico de estudio en general.
Esta película sobre la corrupción sindical fue sólo un éxito de taquilla menor.
Se estrenó un año antes de otra película sobre el sindicalismo, Norma Rae (1979), que fue un gran éxito de taquilla.
Las tomas de los créditos iniciales incluyen una tomada desde arriba dela película La huelga (1925) .
Paul Schrader señala que Richard Pryor había hecho un papel serio anteriormente en El ocaso de una estrella (1972), pero en realidad había aparecido en más de unas pocas películas serias, aunque en papeles más pequeños.
Schrader estaba tratando de encontrar financiación y tenía problemas, pero incorporar a Pryor ayudó enormemente.
Cuando Zeke (Richard Pryor), Jerry (Harvey Keitel) y Smokey (Yaphet Kotto) discuten dónde deshacerse de la caja fuerte que robaron, Zeke dice que tiene un hermano que trabaja en el vertedero donde pueden deshacerse de ella.
En Pulp Fiction (1994) , el personaje de Harvey Keitel ayudó a dos hombres a deshacerse de algo en un depósito de chatarra de automóviles; un “basurero” de coches enteros.
En una escena, Zeke dice que uno de sus planes después de aceptar el trabajo de Clarence Hill como jefe sindical es “jugar golf con Gerald Ford y Nixon“.
Años más tarde, Lane Smith (Clarence) interpretó a Richard Nixon en Watergate: el escándalo (1989) .
La película se rodó durante cuarenta días.
Dirigido por Paul Schrader:
Ficha:
Duración: 01h 54 min Género: Drama Título original: Blue Collar Año: 1978 País: EE.UU. Dirección: Paul Schrader Intérpretes: Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet Kotto, Ed Begley Jr., Harry Bellaver, George Memmoli, Lucy Saroyan, Lane Smith, Cliff De Young, Chip Fields, Harry Northup, Borah Silver Guión: Leonard Schrader Música: Jack Nitzsche Fotografía: Bobby Byrne Montaje: Tom Rolf Vestuario: Ron Dawson, Alice Rush Diseño de producción: Lawrence G. Paull Distribuye en formato doméstico: Universal
Jorge Guerricaechevarría y Paco Plaza han compuesto un guion muy sólido para esta precuela de Verónica.
No estamos ante cine religioso, aunque se desarrolla en un convento y habla del pecado y de la penitencia.
Paco Plaza, el rey del terror patrio, consigue crear una atmósfera muy turbadora, que va in crescendo hasta llegar a un clímax hemoglobínico y muy efectista.
¡Qué impresión da la sangre sobre los blancos hábitos de las religiosas!
Muy eficaz Aria Bedmar en su personaje de Hermana Narcisa.
Una estupenda película que se hubiera merecido pasar por cines.
Mi puntuación: 7,55/10.
Dirigido por Paco Plaza:
Ficha:
Duración: 01h 29 min Género: Terror Título original: Hermana Muerte Título alternativo: Sister Death Año: 2023 Fecha de estreno en España en Netflix: 27-10-2023 País: España Dirección: Paco Plaza Intérpretes: Aria Bedmar, Almudena Amor, Maru Valdivielso, Luisa Merelas, Chelo Vivares, Consuelo Trujillo, Sara Roch, Olimpia Roch, Adriana Camarena, Marina Delgado, Claudia Fernández Arroyo Guión: Jorge Guerricaechevarría Fotografía: Daniel Fernández Abelló Producción: Enrique López Lavigne Distribuye en formato doméstico: Netflix
Las nuevas comedias románticas ya no son como las de antes.
Antes en las comedias románticas los protagonistas eran guapísimos, ella más que él, se conocían, se separaban y se reconciliaban. Había algunos secundarios graciosos, los respectivos amigos. Disfrutabas de un esquema prefijado y nítido
Rebecca Miller nos desconcierta con esta película de guion absurdo, incoherente y destrozaclichés.
Tener a dos actrices tan icónicas y bellas como Anne Hathaway y Marisa Tomei como amantes de Peter Dinklage, rompe todos los esquemas posibles. Porque Peter no es un galán al uso.
Estoy esforzándome por no parecer un machirulo trasnochado. Pero seamos sinceros, estas relaciones resultan un poco chirriantes.
Anne Hathaway en esta película sale luciendo palmito en picardías y haciendo un (inexplicable) estriptis, para acabar (OJO SPOILER) metiéndose a monja.
Dos adolescentes tienen relaciones sexuales. Él 18, ella 16 y el padrastro de la niña lo quiere enjuiciar por abuso de menores y deciden casarlos para evitarlo.
Una inmigrante sin papeles convive con un señor que ha adoptado a su hija (la de la inmigrante), pero no se ha casado con ella.
Una ópera basada en una capitana de barco seductora que decapita a sus ligues con un hacha de considerables dimensiones.
Mariza Tomei acosando a Peter Dinklage, por una adicción al romance.
Demasiadas cuestiones de guion que me hacen implosionar el cerebro.
Todo es forzado, chirriante, incongruente, ilógico, inconexo, disperso e incoherente.
Mi puntuación: 2,03/10.
Dirigido por Rebecca Miller:
Ficha:
Duración: 01h 42 min Género: Romántico | Comedia | Drama Título original: She Came to Me Año: 2023 Fecha de estreno en España en cines : 01-12-2023 País: EE.UU. Dirección: Rebecca Miller Intérpretes: Peter Dinklage, Marisa Tomei, Anne Hathaway, Joanna Kulig, Brian d’Arcy James, Evan Ellison, Harlow Jane, Judy Gold, Samuel H. Levine, Kim Sue Jean , Gregg Edelman, Aalok Mehta Guión: Rebecca Miller Música: Bryce Dessner Fotografía: Sam Levy Producción: Rebecca Miller, Anne Hathaway Distribuye en cine: Tri Pictures
¡Si ésta es la película española de esta Navidad estamos aviados!
Cualquier persona inteligente puede suponer que este film parece a priori un bodrio, sin necesidad de verla, ni de oír comentarios.
Lo primero desearle a Joaquín Mazón y a las productoras de esta película el mayor de los éxitos, rompiendo las taquillas de este mes de Diciembre.
Volviendo al primer párrafo… la realidad siempre supera a la ficción. Por bajas que pudieran ser mis expectativas se han visto superadas con creces.
Estamos ante un producto infumable, que pretende ser cine familiar.
La dirección es penosa. La interpretación de este increíble Papá Noel es de órdago. Es impresionante lo mal actor que es Santiago Segura. Da una credibilidad cero a su personaje.
Ernesto Sevilla es un tío gracioso, pero no lo soporto en esta película. Tal vez sea más simpático en la vida real que como actor.
Una pena ver a una actriz tan estupenda como María Botto defendiendo un papel imposible y ridículo.
La comicidad en la película se basa en reírse de una persona tuerta, o en exponer el acoso escolar, o en un padre que comete delitos o en presentar a una persona con capacidades diversas como objeto de mofa.
Un humor trasnochado, zafio, casposo y rancio, que representa lo peor de un país que no puede seguir anclado en este tipo de comedias denigrantes.
Nada más lejos de mis deseos que hacer sangre con la producción nacional, pero esto que estoy cutrecomentando no hay por donde salvarlo.
Mi puntuación: Cero patatero/10.
Dirigido por Joaquín Mazón:
Ficha:
Duración: 01h 35 min Género: Comedia Título original: La Navidad en sus manos Año: 2023 Fecha de estreno en España en cines : 01-12-2023 País: España Dirección: Joaquín Mazón Intérpretes: Ernesto Sevilla, Unax Hayden, Santiago Segura, Pablo Chiapella, María Botto, Emilio Gavira, Paulina Dávila, Vadhir Derbez, Joaquín Reyes Guión: Francisco Arnal, Daniel Monedero Música: Francisco Lorenzo Alonso Fotografía: Alfonso Segura Producción: Frank Ariza, María Luisa Gutiérrez Distribuye en cine: A Contracorriente Films
Un relato mil veces contado. Asesinan a la hija del protagonista. Éste prepara la venganza y la ejecuta.
Lo más interesante de esta narración es que no hay conversaciones.
El maestro del cine de acción John Woo rueda con soltura esta película de acción, pretendiendo dar profundidad al personaje de Godlock, al que da vida de manera muy forzada Joel Kinnaman.
No aporta nada relevante en la trama, ni en la filmación, pero tiene ese elemento, que a mí me entusiasma, de narrar la historia sin diálogos, ni voz en off.
Es una película entretenida, que consigue trasmitir al espectador lo que quiere de manera eficaz.
Muchos cineastas, que se obstinan en llenar sus películas de voces innecesarias, deberían de aprender.
Por supuesto, no es apta para personas sensibles y alérgicos a la violencia.
Mi puntuación: 6,44/10.
Dirigido por John Woo:
Ficha:
Duración: 01h 44 min Género: Acción Título original: Silent Night Año: 2023 Fecha de estreno en España en cines : 01-12-2023 País: EE.UU. Dirección: John Woo Intérpretes: Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi, Harold Torres, Vinny O’Brien, Yoko Hamamura, Anthony Giulietti Guión: Robert Archer Lynn Música: Marco Beltrami Fotografía: Sharone Meir Producción: John Woo Distribuye en cine: DeAPlaneta