Thriller de espías que narra el atentado contra el líder nazi Reinhard Heidrich, General de las SS.
Basada en la historia de la Operación Antropoide, la misión de la Segunda Guerra Mundial para asesinar a Heidrich, tercero en la línea de mando y artífice intelectual de la Solución Final.
Esta producción británica parece bien ambientada en la Praga de 1942, pero la torpeza de su director (Sean Ellis) nos impide verlo.
Coloca la cámara a centímetros de los actores, siguiendo esta detestable moda.
Rodada con continuos primeros planos que resultan de lo más molestos.
Con aire de telefilm mejora dramáticamente al final en esa batalla catedralicia, donde toma aspecto de cine bélico de calidad.
Hace años que se acabó mi idilio con el cine francés.
Lolo es una comedia cuya gracia se basa en la estulticia.
Diálogos estúpidos, basados en la sucesión de expresiones de mal gusto, incluso procaces.
Las elegancia brilla por su ausencia.
Situaciones ridículas.
Personajes patéticos.
Un guión arbitrariamente confeccionado, sin coherencia.
Su humor se basa en los chistes más casposos y vergonzosos que nadie puede imaginar.
Julie Delpy, a la que siempre he admirado, compone un personaje ridículo.
Su pareja, el insoportable Dany Boon, es un pésimo actor, cuya actuación sobrepasa el término grotesco.
Lolo es una producción con fines comerciales, que busca la risa en el mismo humor de caverna que tanto hemos denostado en el cine español.
Cuando terminó la sesión manifesté mi enfado a mis amigos Rafa y Daniel.
Peli como ésta, o peores, veo de vez en cuando.
Pero resulta increíble que haya sido proyectada en el Cine Club Alcarreño.
Se supone, o por lo menos yo lo suponía, que este ámbito es el adecuado para ver pelis de autor, o rarezas de otras cinematografías, que no tenemos la oportunidad de ver en las pantallas de Guadalajara. Un cine alternativo con apuestas atrevidas o diferentes.
Este Lolo es el peor de los cines comerciales, que si no ha sido expuesto en las pantallas de los Multicines Guadalajara es sencillamente porque su nivel de calidad no llega a los mínimos que un público educado y razonable exige.
Invito a los programadores del Cine Club Alcarreño que reflexionen sobre esto.
El prestigioso crítico cinematográfico Carlos Boyero ha escrito de esta peli:
“Otro aburrimiento galáctico (…) Nada me resulta exultante, dramático, épico, heroico, complejo o simplemente entretenido. El gran circo no es brillante, sino de una vacuidad apabullante, falta de ritmo y de la mínima gracia.”
Mi modesta opinión:
Las expectativas de los seguidores de la saga son siempre muy elevadas.
Queremos que se sea fiel al espíritu galáctico.
Que se homenajeen a los personajes de siempre.
Pero al mismo tiempo que haya novedades que se avance en las narraciones.
Lloramos cuando desaparece un personaje y nos cuesta aceptar a los nuevos.
En definitiva todo muy complicado para contentarnos.
Cuando Disney compró Lucasfilm muchos pensamos que tal vez la saga se iba a infantilizar.
Con esta nueva entrega, creo que han desaparecido del todo.
Porque este spin-off es cine para seguidores adultos, incluso veteranos.
Es una peli de guerra galáctica.
No hay ñoñería, ni infantilismo.
Hay acción, sangre, sudor y lágrimas.
Curiosamente las relaciones tortuosas entre padres e hijos forman parte del universo Star Wars y del de Disney.
La orfandad siempre ha sido una constante en el cine de la productora del ratoncito.
Aquí este tema vuelve a aparecer y de hecho es la base en la que se sustenta la motivación de la protagonista.
El ambiente bélico del tramo final de la peli está muy bien logrado, encontrándose un sabor a Vietnam o a Normandía.
Ese aire de guerra retro que se respira en tierra contrasta, de manera formidable, con la batalla de naves en el espacio.
El final tiene un marcado carácter trágico y épico que hace que nos emocionemos, que llega al corazón del starwarsmaniaco de pro.
K-2SO aporta los toques de humor precisos, diseminados por el metraje.
No resulta payasesco sino realista y aporta la comicidad de la que carecen los personajes de carne y hueso, con una vida difícil, en la que resulta complicado el espacio para la gracieta.
Bien construidos todos los personajes y bien interpretados.
Felicity Jones está estupenda componiendo una Jyn Erso compleja.
Magnífica heroína de acción.
Propongo un spin-off de este spin-off que explique su vida desde la infancia hasta Rogue One.
Hasta Diego Luna como Cassian Andor está bien. Cuando yo esperaba lo peor.
Grand Moff Tarkin y Leia Organa son físicamente interpretados por Guy Henry e Ingvild Deila, respectivamente, con las similitudes digitales de Peter Cushing y Carrie Fisher.
Ha habido quien ha afirmado que posiblemente es la mejor de la saga desde El imperio contraataca.
A mí me ha entusiasmado.
Darth Vader sigue siendo la caña. Su presencia es estremecedora.
Tú eliges entre Don Carlos Boyero o yo. Ve la peli y decides.
Cunado vi por primera vez Senderos de gloria quedé impresionado.
Era una tarde lluviosa de invierno en el desaparecido cine Dorado.
Salí trastornado.
Unas semanas después volví, necesitaba un segundo visionado.
En esta nueva ocasión me fijé en lo bien rodada que está.
Un placer volverla a ver en pantalla grande y en versión original.
El Taller de Cine de Azuqueca de Henares nos da la oportunidad de ver pelis en la gran pantalla, ocasión posiblemente única en nuestras vidas.
La temperatura en la sala perfecta. Otros años hemos pasado algo de frío, pero esta temporada esta cuestión ha mejorado dramáticamente.
La elección de esta peli es maravillosa.
Senderos de gloria es una peli de guerra, con buenas escenas bélicas.
Es una peli de juicios, con una de las sesiones judiciales mejor rodadas.
Pero sobre todo es una peli que habla de la hipocresía y del sin sentido de la guerra.
Lo copio de la Wikipedia:
“La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace; sino que también es la falsedad que demuestra una persona.
Es decir, una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencias sobre sí misma, propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros estén alejados de la realidad.
En muchos idiomas, incluido el francés, un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y verdadera personalidad.”
La hipocresía es, a veces, cotidiana, incluso puede formar parte de la “buena educación”.
Pero, en otras ocasiones, causa la muerte y es el origen de terribles injusticias, como en esta peli.
Su antónimo es la sinceridad.
Los generales Broulard y Mireau, dos de los personajes más detestables de la historia del cine.
Kirk Douglas en uno de sus mejores papeles con una interpretación magistral.
Una peli imprescindible.
Anécdotas y curiosidades:
Churchill:
Winston Churchill dijo que la película era una representación muy exacta de la guerra de trincheras y el funcionamiento a veces equivocado de la mente militar.
.
.
Ni un dólar:
Stanley Kubrick le presento el guión a Kirk Douglas.
Douglas se entusiasmó con la idea de la película.
Le dijo a Kubrick:
– “Stanley, no creo que vayamos a ganar un dólar con esta película, pero tenemos que hacerla”.
Efectivamente fue un fracaso en taquilla.
.
.
La última comida:
Stanley Kubrick, ampliamente conocido como un perfeccionista, realizó 68 tomas de la escena de “última comida” de los hombres condenados.
Quería que los actores se involucraran en el acto de comer.
En cada toma se preparaba un nuevo pato asado.
.
.
Presupuesto:
Kubrick dispuso de un presupuesto medianamente alto de 900.000 dólares, 300.000 de ellos para su protagonista.
Tenía el aval del éxito de su anterior peli Atraco perfecto.
.
.
Otros actores que pudieron interpretar al coronel Dax:
Richard Burton y James Mason fueron valorados para interpretar el papel del coronel Dax, aunque fue Kirk Douglas quien finalmente se hizo con el papel protagonista.
.
.
Un estreno tenso
Senderos de gloria fue prohibida en España durante la dictadura de Francisco Franco por su mensaje antimilitarista y en contra de la guerra.
Solo se pudo ver once años después de la muerte del Caudillo en 1986.
Con la intención de evitar las tensiones ya existentes entre los distintos territorios, la película, en un inicio, tampoco pudo verse en otros países como Francia o Alemania.
Un final que nunca vio la luz
El final del guión original fue modificado durante el transcurso del rodaje hacia un cierre más realista, aunque la primera propuesta tenía un desenlace más ‘feliz’ que satisfacía los deseos de la productora y dejaba un mejor sabor de boca al espectador, no hubo ningún problema para cambiar el guión.
La productora United Artist quedó tan contenta con el resultado de ‘Senderos de Gloria’ que no tuvo nada que objetar.
.
.
Amor de película
La artista europea Christiane Harlan, que interpreta el papel de la chica alemana que canta al final del film, inició una relación sentimental con Stanley Kubrick durante el rodaje que convirtió a Christiane en su tercera esposa y se mantuvo hasta la muerte del director.
.
.
Si no fuese por Kirk Douglas…
El guión de ‘Senderos de Gloria’ fue rechazado por varios estudios cinematográficos hasta que Kirk Douglas, después de leerlo, decidió utilizar su influencia para poner en marcha este proyecto.
.
.
Rodaje:
La película se rodó en Baviera (Alemania), en los estudios Geiselgasteig (Bavaria Filmkurst Studios), ante las dificultades de ser rodada en Estados Unidos y, por supuesto, en Francia.
Las secuencias bélicas y de las trincheras se rodaron entre abril y mayo de 1957 en las cercanías de Pücheim, cerca de Munich.
.
.
Al altar de los grandes directores:
La película, a pesar de su modesta recaudación, fue todo un éxito de crítica, siendo considerada aún hoy una de las mejores películas de Kubrick y un clásico intemporal antimilitar.
Para Roger Ebert, crítico del Chicago Sun-Times, Senderos de gloria «fue la película con la que Stanley Kubrick entró en el rango de los grandes directores, que no abandonó nunca».
.
.
Estreno conflictivo:
Aunque fue estrenada sin problemas en EE.UU., el film empezó a tenerlos cuando fue estrenado en Europa.
Su proyección, en 1958, en Bruselas, desencadenó importantes incidentes por las presiones de las autoridades francesas y de las asociaciones de ex-combatientes franceses y belgas, que se negaban a aceptar la imagen que se proyectaba del ejército francés.
Las presiones del consulado francés consiguieron que se suspendiese la proyección de la película, lo que a su vez encendió las protestas antimilitaristas.
Las presiones francesas consiguieron que la United Artists llamara a la suspensión de la proyección para insertar una nota explicativa y el himno de La Marsellesa al inicio y el final del film.
Con esta añadidura, la película volvió a proyectarse en Bruselas.
Sin embargo, Suiza prohibió su proyección y la United Artists simplemente no se atrevió a presentar el film en Francia hasta 1972.
.
.
Finalmente fue estrenada en el país galo en 1975.
En España hubo que esperar hasta octubre de 1986 para que se proyectara como una retrospectiva de Kubrick, ya que el régimen de Franco la había censurado por su contenido antimilitarista.
La cinta también se prohibió en Marruecos y Canadá.
Stanley Kubrick declaró:
“La película no transmite mensaje alguno.
En ningún caso es una película que vaya en contra ni a favor del ejército.
Como máximo, es una película contra la guerra, que puede llevar a los hombres a semejantes conflictos de conciencia”.
Horas extras:
La escena de la prisión, donde los hombres discuten sus destinos, fue rodada en sábado, como horas extras.
El perfeccionista Kubrick conseguía lo que quería.
El productor James B. Harris llegó al rodaje para impedir que realizara más tomas, ya iba por 63.
Kubrick se resistió a parar en una rara muestra de temperamento.
Finalmente consiguió lo que quería en la toma 74.
.
.
Conflictivo:
Durante el rodaje, Timothy Carey (el soldado Maurice Ferol) no era eficiente.
También simuló su propio secuestro para conseguir publicidad personal.
Stanley Kubrick y el productor James B. Harris lo despidieron.
Debido a esto, no fueron capaces de mostrar los tres soldados condenados durante la escena de la batalla, y un doble se utilizó para la escena cuando el sacerdote escucha la confesión de Ferol.
.
.
La trinchera enferma:
Richard Anderson que interpretaba al mayor Saint-Auban recordaba:
“La zanja era espantosa.
Sólo apestaba, y luego el tiempo era muy malo.
Hacía frío, hacía mucho frío y nublado y gris.
Nos poníamos todos enfermos.
Todos teníamos resfriados, todos estábamos enfermos la primera semana.
Todos estábamos fatal.
El director estaba encantado con nuestra mala cara”.
.
.
Preparar el terreno:
La secuencia de la batalla épica fue filmado en un terreno alquilado a un agricultor alemán.
Después de pagar por los cultivos que se habían plantado esa temporada, el equipo de producción se trasladó con ocho grúas y 60 miembros que trabajaron todo el día durante tres semanas para crear zanjas, agujeros e irregularidades en un terreno fangoso.
Se creó un perfecto campo de batalla.
.
.
Soldados franceses:
La película se rodó cerca de Munich, Alemania, y la mayoría de los hombres que hacen de los soldados franceses eran en realidad agentes del Departamento de Policía de Munich.
Trincheras más anchas:
Stanley Kubrick después de comenzar el rodaje quiso que las zanjas se ampliaran.
Las trincheras de la Primera Guerra Mundial originales eran de cuatro pies.
Pero el director quería que fueran más anchas de seis pies para dejar espacio a las plataformas móviles.
.
.
Muchos explosivos:
Supervisor de efectos especiales Erwin Lange se vio obligado a comparecer ante una comisión especial del gobierno alemán antes de que se le permitiera adquirir la enorme cantidad de explosivos necesarios para las escenas de batalla.
Más de una tonelada de explosivos fueron utilizados en la primera semana de filmación.
La canción:
La canción interpretada por Christiane Kubrick (de soltera Christiane Harlan) al final de la película es una canción popular alemana titulado “Der treue húsar” (“El húsar Fiel”) y data de 1825.
.
.
Extras valerosos:
Seiscientos policías alemanes fueron contratados como extras para interpretar a las tropas francesas, mientras que seis cámaras siguieron el ataque.
Cada uno de los extras -muchos de los cuales tenía padres que lucharon en la Primera Guerra Mundial- fueron asignados a zonas donde debían de morir.
Stanley Kubrick recordaba a los policías, que tenían tres años de entrenamiento militar, que se suponía que debían actuar de forma temerosa en el campo de batalla.
Sólo después de repetir las tomas, Kubrick consiguió que los extras actuaran de forma temerosa.
Los generales:
Los generales Paul Mireau y George Brulard parecen estar basados libremente en dos generales franceses reales, Robert Nivelle y Philippe Pétain.
Nivelle era el Comandante en Jefe que ordenó un asalto fallido contra posiciones alemanas que resultaron en numerosas bajas francesas.
Fue despedido y reemplazado por Pétain, quien ordenó la ejecución de decenas de soldados franceses que se habían amotinado cuando se enteraron de que iban a ser enviados a través del mismo terreno para atacar al mismo objetivo de nuevo.
.
.
Espartaco:
Kirk Douglas hizo sustituir a Anthony Mann como director de Espartaco (1960) por Kubrick, después de una fuerte discusión.
.
.
Castillo de Schleissheim:
La sede de Coronel Dax se colocó en un edificio muy dañado, que parece como si en realidad hubiera sido alcanzado por proyectiles.
Este conjunto pertenece al antiguo Castillo de Schleissheim del siglo XVIII que se usó como escenario para el consejo de guerra.
Durante la Segunda Guerra Mundial algunas bombas cayeron sobre el castillo, causando graves daños.
.
.
Una foto inicial:
En un primer intento de vender el proyecto a un estudio, Stanley Kubrick y el productor James B. Harris alquilaron uniformes militares y se reunieron varios amigos para posar para una fotografía que capturara la esencia de su historia.
Esta foto fue utilizada para la portada de cada ejemplar guión.
Derechos de la novela:
Stanley Kubrick compró los derechos cinematográficos de la novela de Humphrey Cobb a su viuda por 10.000 dólares.
.
.
Filmación en Baviera:
La mayoría de las escenas de interiores se filmaron en Baviera de Geiselgasteig Studios, y las escenas de corte marcial se rodaron en las inmediaciones del Castillo de Schleissheim, una estructura del siglo XVIII que después fue sede de un museo nacional.
Cerca este lugar está el memorial del campo de concentración de Dachau.
.
.
Charlton Heston:
Charlton Heston rechazó el papel del Coronel Dax, para interpretar el protagonista de Sed de mal (1958).
.
.
Una cita del siglo XVIII:
La cita “El patriotismo es el último refugio de los canallas“, utilizado por el Coronel Dax, en la descripción de las manipulaciones políticas del general Mireau, se atribuye a Samuel Johnson, un escritor inglés del siglo XVIII conocido por su ingenio y sus comentarios políticos.
.
.
Mejor ruso:
Paramount Pictures inicialmente quiso comprar los derechos de la novela de Humphrey Cobb.
Por miedo a ofender al gobierno francés, el estudio propuso cambiar el ejército a la Rusia zarista.
Cita de Thomas Gray:
El título de la película, que es el mismo que el de la novela en la que se basa.
Fue tomado de una línea del poema del siglo XVIII “Elegía escrita en un cementerio de Campo“, de Thomas Gray:
– “Los caminos de plomo no llevan a la gloria sino a la tumba“.
.
.
Los créditos:
Los créditos de cierre difieren en el orden de los títulos de crédito, en los que Kirk Douglas aparece antes del título de la película.
Copio algunas de las opiniones de los más sesudos críticos de este país:
Javier Ocaña:
“Una vez más, el problema de Velilla y sus coguionistas habituales son los diálogos. (…) los rancios chistes cuarteleros, de vergüenza ajena, hunden cada secuencia.”
.
.
Beatriz Martínez:
“Oda al mal gusto, un espectáculo-grotesco y retrógrado que utiliza la doble moral que anida en nuestro país para desplegar una batería de chistes sonrojantes que demuestran que la sutilidad está sobrevalorada. (…)
.
.
Manuel Cuéllar:
“Lo que se le reprocha es que el trazado sea basto y vulgar, demasiado evidente todo (…) Todo es demasiado caricaturesco, estereotipado (…)
.
.
Francisco Marinero:
“Una farsa anticuada y sin embargo plagada de chistes coyunturales y fáciles y de estereotipos”
.
.
Comparto todas y cada una de estas palabras. No voy a insistir en ello.
Acudí con el cineasta y crítico David Recio. Me acompañó habiéndome advertido de las opiniones vertidas en la prensa.
Algún paciente me había hablado maravillas, incluso emparentando su humor con el del maestro Berlanga. (Nada más alejado).
En el cine había varios grupos de señoras, alguno bastante numeroso.
Un público mayoritariamente femenino.
Durante la proyección se oyeron frecuentes carcajadas.
En la mayoría de las ocasiones no encontré la gracia por ningún lado.
Quiero resaltar aspectos positivos.
Los dos tienen nombre de mujer.
Por un lado Carmen Machí, una actriz como la copa de un pino, que a pesar de estar en una peli infumable compone un papel verdadero y profundo. Sus diálogos (monólogos) con su padre fallecido están magníficamente interpretados.
En Europa hay una marca registrada con el nombre de Moana, por que se tuvo que cambiar el nombre de la peli y de la protagonista por Vaina.
La empresa de perfumería CASA MARGOT, S.A. tiene registrada la marca Moana Bouquet como uno de sus productos.
En maorí, Moana significa “océano, mar profundo o gran extensión de agua” mientras que Vaiana es un nombre de origen tahitiano que significa “agua procedente de la cueva”.
Vayamos al asunto. Que me pierdo.
Vaiana es una peli muy bonita.
Me gusta todo de ella:
Sus personajes, sobre todo esa princesa rebelde y aventurera.
Sus efectos visuales, con ese océano que cobra vida.
La perfección de sus dibujos.
Sus canciones, divertidas y emotivas.
El que la prota sea una jovencita que además se mueve por espíritu descubridor, por el afán de conocer y de saber y no por el amor como en La Sirenita.
El gallito tontorrón, que tan divertido resulta.
Pero hay una cuestión que me turba, que me preocupa.
Disney siempre había tenido a protagonistas huérfanas.
Vaiana tiene padre y madre, incluso abuelita.
Durante toda la peli estuve esperando el fallecimiento de uno de los progenitores o incluso de los dos, pero esto no llegó.
Lamento que una tradición tan arraigada en la Compañía del ratón se haya perdido.
Se están esfumando las viejas costumbres.
Si hay Vaiana dos espero algúna defunción. Eso me daría tranquilidad.
Curioso que en la sala hubieran grupos de niñas de alrededor de seis años pastoreadas por alguna madre, en cambio casi ningún niño (masculino).
¿Tal vez piensen que Vaiana es una peli para niñas?
Intenta plasmar la realidad iraní desde su punto de vista.
Compone un drama naturalista.
Una divorciada que intenta vivir una vida independiente con su hijo de diez años.
Su existencia es complicada.
Los problemas económicos, la incomprensión de su hermano, la hostilidad de su exmarido, la insistencia de su novio, la estupidez de su hijo… le dificultan la existencia.
Tampoco me queda claro lo que Hahid quiere, en realidad.
Tal vez desee la independencia, pero en esta sociedad especialmente opresora con las mujeres, es imposible.
La peli solo tiene un momento de humor. Solo un minuto. Los 105 restantes son de puro drama.
El drama del machismo impregna la película, porque no solo son machistas los hombres, sino también la mayoría de las mujeres y el hijo, ese niño traidor que desprecia a su madre, prefiriendo al tontoelculo de su padre, un toxicómano perdido.
La peli creo que aburrió al respetable.
Algún desertor abandonó la sala.
Otros hablaron gran parte del metraje.
Durante unos minutos un asistente roncó sonoramente, sus bufidos fueron audibles en toda la sala.
A mí no me apasionó, tampoco me aburrió.
Rafa, Daniel y un servidor, como buenos y aplicados culturetas, destacamos el magnífico retrato social que realiza la peli.
Pertenece al conjunto de pelis de Los crímenes de Fjällbacka, basadas en las novelas de Camilla Läckberg.
La vemos en la foto superior. ¡Qué chica tan guapa!
Sus guiones se basan en experiencias vividas en su localidad natal, Fjällbacka, en Suecia.
Como todos sus relatos tienen dos tiempos, uno actual y otro en un pasado oscuro que se intenta desvelar y que suele ser la clave para resolver los crímenes del presente.
Aquí Erica y Patrik legan a vivir a esta localidad después de la muerte en accidente de los padres de ella.
Descubren que su madre tuvo un asuntillo mucho antes que ella naciera.
En esa cuestión desconocida estuvieron implicados miembros de la resistencia y nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Las historias ambientadas en este periodo histórico siempre tienen mucho tirón.
La estructura es la propia de un telefilm, con muchos sucesos y vueltas de guión.
Pero el asesino me resultó fácil descubrirlo.
La actriz que interpreta a la escritora protagonista, Claudia Galli, me parece un encanto además de ser una muy buena profesional.
Ella es la conductora de la historia y la que termina resolviendo los casos.
Éste es como el episodio piloto de la serie Los crímenes de Fjällbacka.
Por falta de conocimiento lo hemos visto el último, aunque en este caso el orden de factores…
Como de cualquier película se puede hablar de lo qué dice y de cómo lo dice.
Primero de lo segundo.
La habilidad y el manejo de la técnica cinematográfica en Mel Gibson son innegables.
Construye una película con un montaje portentoso y, lo que es más difícil, invisible.
Un manejo de la cámara y del tempo cinematográfico impecables.
Sabiendo combinar escenas de acción con momentos de reflexión, sin apabullar ni aburrir al espectador.
Con un color perfecto. Una fotografía de Simon Duggan inmejorable, dando realismo al relato, pero con la plasticidad perfecta para que nos podamos sumergir en él.
En el cómo lo dice le ponemos un diez a Gibson.
Hablemos de lo qué dice.
La historia del primer objetor de conciencia condecorado en los USA.
Un muchacho con unos fuertes principios morales, atormentado por la culpa, la suya y la de su violento padre.
Capaz de sufrir lo indecible por mantener su ética personal.
Un hombre íntegro que realiza su labor, más allá de lo que el deber le puede indicar.
El bueno de Mel compone un drama bélico antibelicista, profundamente pacifista.
Para eso nos muestra sin tapujos la crueldad de la guerra.
Además de la historia bélica y del dilema moral, nos cuenta una historia romántica entre un paleto y una enfermera, con sensibilidad y elegancia, sin sensiblería.
Pero Hasta el último hombre es una película religiosa que habla de la culpa, del pecado y de la redención.
Redención que, tal vez necesite, con una vida llena de excesos, incluyendo la violencia.
Por eso su aspecto religioso cobra un valor especial, trascendiendo la historia alcanza a su autor.
Los personajes están bien construidos con su propia lógica personal.
Andrew Garfield está estupendo y su pareja, la bella Teresa Palmer no desmerece.
Magnífico el sargento interpretado por Vince Vaughn, un homenaje a tantas películas que han usado a personajes similares (La chaqueta metálica, Oficial y caballero…).
En lo qué dice le tenemos que dar otra buena nota.
Gibson ha hecho una muy buena película, una de las mejores producciones de este año, sin duda, que debería ser recompensada en los Oscars.
Enlaza con otra de las buenas pelis norteamericanas de esta temporada.
Una comedia gamberra más, en la estela de Resacón en las Vegas.
Pretende ser incorrecta y transgresora, pero se dosifica para no herir sensibilidades.
En esa prudencia está su mayor defecto.
Todo es más o menos predecible, pero goza de momentos hilarantes.
Me reí en bastantes ocasiones, aunque sintiendo cierta culpabilidad.
En general, me gustó.
Era lo que esperaba, ni más, ni menos.
Mi falta de expectativas resulta preocupante.
Las dos grandes bazas de la peli son Jennifer Aniston y Olivia Munn.
Mi veneración hacia Jennifer data de su época en Friends, serie que para mí (y muchos) es de culto.
De Olivia me enamoré cuando la vi en X-Men: Apocalipsis de Bryan Singer interpretando a Elizabeth “Betsy” Braddock, mejor conocida como Psylocke (Mariposa Mental en España). ¡Qué bien le sentaba el traje de superheroína!
Me lo he pasado fenomenal y además gozo de la fidelidad de un nutrido grupo de lectores, con los que no puedo tener más que palabras de agradecimiento.
Os pongo un par de gráficas.
La primera de las visitas mensuales desde el inicio del blog. Son de usuarios únicos.
En la actualidad más de cinco mil personas visitan mi web mensualmente.
.
.
Ésta es de los últimos doce meses..
.
.
Por países, lógicamente la mayor parte de las visitas son de España, poco más de la mitad.
Destacar el cuarto puesto de los USA y el noveno de Holanda.