El Blog de Hola Soy Ramón!

 

Entradas con el tag: ‘Taller de Cine de Azuqueca de Henares’

Al final de la escapada – 1960 – Jean-Luc Godard – Taller de Cine de Azuqueca de Henares

28/01/2018

.

a_bout_de_souffle-123781020-large

.

a_bout_de_souffle-227329620-large

.

Comentario:

 

Suelo olvidar las películas malas, pero esta recuerdo que la vi a los 17 ó 18 años en un Cine Club de un colegio mayor, cuando empezaba medicina.

 

Desde entonces no había tenido interés en volverla a visitar.

 

Pero recordaba muchas cosas.

 

Como es lógico he oído hablar mucho de ella, porque es una película emblemática de la Nouvelle Vague y porque supuso un cambio en el uso del lenguaje cinematográfico.

 

Todo lo que conozco influye en mi valoración.

 

Verla en pantalla grande y en versión original ha sido un placer.

 

La peli incluye elementos muy diferentes que están combinados de manera curiosamente armónica.

 

Es la historia de un gánster de tercera Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo), un psicópata de medio pelo que fuma como un carretero. Aburrido de la vida, con un fondo existencialista. Asediado por la policía con una continua huida.

 

También es un documental de un verano de 1959 en París, con visita de Eisenhower incluida. Un retrato de los Campos Elíseos. Rodado al natural, con los viandantes mirando la grabación.

 

Es el retrato de los bajos fondos franceses, de delincuentes de baja estopa que malviven de pequeños delitos o estafas.

 

Pero también es la historia de un amor apasionado e inseguro en el que Patricia Franchini (Jean Seberg) se siente atraída por un chulillo, pero no termina de estar segura de sus propios sentimientos.

 

La entrevista a Jean-Pierre Melville como una crítica al creador cultureta que responde estupidamente a preguntas estúpidas, escena metida con calzador dentro de una trama que no va por ese camino.

 

Me impresionan elementos narrativos que siguen siendo muy modernos como:

 

La rotura de la cuarta pared de los dos protagonistas.

 

El plano cogote que ahora vuelve a estar de moda que nace de la necesidad de hacer producciones de bajo presupuesto como fue esta peli.

 

Los cortes en el mismo plano que resultan atrevidos, pero a mí personalmente me gustan.

 

Los fuera de campo eficaces, pero que hacen que la producción se abarate.

 

El rodaje casi en tiempo real de la escena en el piso de los dos enamorados con diálogos incoherentes que no siguen un racord convencional.

 

Ha habido muchos eruditos que han encontrado muchos más elementos de interés en esta peli casi experimental.

 

A mí me interesa esta manera de hacer cine. A pesar o gracias a sus “originalidades estilísticas” consigue contar una historia y retratar muy bien los personajes, creando una peli más que interesante.

 

Me gustó en 1976 y me ha vuelto a gustar en 2018.

 

.

Mi puntuación: 7,53/10.

.

.

Curiosidades:

.

Según Jean-Pierre Melville, Godard le hizo una consulta durante la etapa de postproducción porque la primera edición era demasiado larga para la distribución.
Melville sugirió a Godard que eliminara todas las escenas que frenaran la acción (su propia intervención como novelista incluida).
Pero en lugar de excluir escenas enteras, Godard cortó pequeños fragmentos de aquí y allá.
Esto llevó a la técnica de “corte de salto” que introdujo esta película.
Melville declaró que el resultado fue excelente.

.

Jean-Pierre-Melville-abc-k4DC--620x349@abc

.

.

El director Jean-Luc Godard  empujó al director de fotografía en una silla de ruedas a través de muchas escenas de la película.

Copió la idea de Jean-Pierre Melville , que había utilizado la misma técnica de bajo presupuesto en Bob el jugador (1956) y Le silence de la mer (1949).

.

Efectos_y_defectos_de_los_formatos_anamorficos_XVIII_02

.

.

Jean-Paul Belmondo quedó muy sorprendido por la cálida recepción que recibió la película.

Inmediatamente después de la producción, estaba convencido de que era tan mala que pensó que la película nunca sería proyectada en cines.

.

FinalEscapada01

.

.

Jean-Luc Godard no filmó la película sin un guión, a pesar de lo dicho.

Cada mañana escribía un guión de lo que se iba a filmar, que luego cambiaba sobre la marcha.

La idea general es de François Truffaut.

.

francois-truffaut9

.

.

Según Raoul Coutard, hubo muchas dificultades para obtener un permiso para rodar en las calles de París.

Se necesitaba un guión completo para obtener el permiso, por lo que Jean-Luc Godard hizo que un asistente escribiera un guión falso para una película que nunca se filmaría.

.

1478654411_335987_1478661600_noticia_normal

.

.

Aparte del título de la película, el número de visa de distribución y la dedicatoria a Monogram Pictures, no hay otros créditos o títulos en esta película.

Todo el elenco y el equipo no están acreditados.

.

2._Michel_y_Patricia_-_Muerte_de_Michel

.

.

Jean-Luc Godard y Raoul Coutard encontraron una forma de grabar por la noche sin iluminación adicional mediante el uso de películas de alta velocidad (400 ASA) destinadas a la fotografía fija.

Desarrollarlo en un baño químico especial duplicó la sensibilidad sin volverse demasiado granulado.

El uso de esa película, sin embargo, no hubiera sido posible con la mayoría de las cámaras de película porque los orificios de la película fotográfica son diferentes a los de la película.

Pero funcionó con las cámaras Cameflex que usaban en esta producción porque las garras de esas cámaras, que atraviesan la película, solo tocan el borde de la perforación en lugar de atravesarla, eliminando la necesidad de una coincidencia precisa.

.

al final de la escapada (1)

.

.

Un día, Jean-Luc Godard llamó a las 8 de la mañana para decir que estaba enfermo por comer algo en mal estado y que no podía trabajar.

Georges de Beauregard que hacía de productor se puso furioso.

El trastorno ocasionado era pequeño, porque solo intervenían unas seis o siete personas en la realización contando actores y equipo técnico.

Poco tiempo después, fue a tomar una copa y vio a Godard sentado en el mismo café desayunando.

Coutard cuenta que se metieron en una pelea a puñetazos y los periodistas de Paris Match tuvieron que separarlos.

.

.

 

Después de haber hecho sus primeras películas en el sistema clásico de Hollywood, Jean Seberg se estremeció con los métodos de filmación de Jean-Luc Godard , y había mucha tensión entre ellos.

También se enfrentaron por su personaje y actuación, especialmente en la escena cerca del final cuando Patricia regresa al apartamento para decirle a Michel que le delatól a la policía.

De acuerdo con Raoul Coutard, ella y Godard estaban incontenible de furia en este punto.

Ella quería hacer la escena en un frenesí emocional, mientras que él la quería totalmente calmada y fresca.

Finalmente se rindió y filmó la escena a su manera, pero cuando llegó el momento de doblarla, se dio cuenta de que tenía razón, por lo que habló sus líneas con muy poca frecuencia, lo que no siempre coincide con sus expresiones en la pantalla.

Pierre Rissient dijo más tarde que no creía que Seberg supiera lo que estaba sucediendo durante toda la producción y no tenía idea de qué tipo de película sería, así que probablemente se sorprendió gratamente del producto final y del éxito que logró.

.

jean-seberg

.

.

El personaje de Michel Poiccard usa el nombre Laszlo Kovacs como un alias.

A menudo se supone erróneamente que fue un homenaje al director de fotografía del mismo nombre: la película se hizo mucho antes de que Kovacs se estableciera en la industria del cine.

En realidad, fue una referencia al personaje interpretado por Jean-Paul Belmondo en la peli de Claude Chabrol Una doble vida (1959), a principios de ese mismo año.

.

una doble vida

.

.

Raoul Coutard, director de fotografía, dijo que debido a que tenía experiencia en fotoperiodismo, ya sabía cómo disparar de forma rápida y eficiente.

“No tenía reputación ni nada que perder. Quería ver qué pasaría”.

Aunque el método habitual era filmar el metraje con sonido sincronizado, Jean-Luc Godard llamaba a los actores por las líneas que quería que dijesen (por lo general, solo las escribía, por lo que nunca habían visto el diálogo antes del rodaje) y los repetiría.

Además, la cámara de mano que usaban era tan ruidosa que no había forma de grabar sonido en el acto.

Las líneas de diálogo fueron dobladas más tarde en post-producción.

.

1478654411_335987_1478661777_sumario_normal

.

.

Jean-Luc Godard quería que Patricia revisara los bolsillos de Belmondo, pero Jean Seberg se negó a hacer la escena de esa manera.

En cambio, termina con un poco de diálogo cuya traducción todavía se discute a veces (con Patricia preguntando qué significa “desagradable” y que el detective le dice una versión diferente de lo que Michel probablemente pretendía) seguido de un primer plano icónico de ella hace el gesto de frotar los labios que Belmondo usa a lo largo de la película y luego se aleja de la cámara.

.

al-final-de-la-escapada

.

.

En un momento dado, Patricia menciona que tiene miedo de envejecer.

En retrospectiva, este comentario es profundamente irónico ya que Jean Seberg se suicidó a la edad de 40 años.

.

051-jean-seberg-theredlist

.

.

Aunque aparece como asesor técnico, Claude Chabrol dice que nunca estuvo en el set por un minuto.

.

3244250

.

.

Al final de de la escapada (1960) fue proyectada alrededor del mismo tiempo que la peli de François TruffautLos 400 golpes (1959) y Alain Resnais Mon amour Hiroshima (1959), estableciendo así lo que llegó a ser conocido como el inicio de la  nouvelle vague.

.

los-400-golpes

.

.

La inspiración para la historia fue un artículo de periódico que leyó François Truffaut.

Se trataba de un delincuente de poca monta llamado Michel Portail y su novia estadounidense.

En 1952, Portail robó un automóvil para visitar a su madre enferma en Le Havre, en el norte de Francia, pero terminó matando a un policía de motocicletas.

.

AFE85004875

.

.

Jean-Luc Godard conoció a Jean Seberg a través de su entonces marido, el director François Moreuil, y pensó que sería alguien que podría darle un atractivo más comercial a la película, habiendo hecho apariciones de alto perfil en algunas producciones de Hollywood, pero que aún estaría dispuesta a trabajar en una función de bajo presupuesto ya que su carrera en Estados Unidos no estuvo a la altura de las expectativas iniciales.

.

515170222

.

.

Según Pierre Rissient, todos los lugares y las horas de rodaje se decidieron por adelantado, a pesar de la falta de un guión.

.

Pierre Rissient

.

.

El cameo de Jean-Pierre Melville fue escrito originalmente para Roberto Rossellini.

.

media

.

.

Para mantener la producción ligera y ágil, Jean-Luc Godard insistió en la iluminación natural y en que los actores no usaran maquillaje.

.

.

Jean Seberg sentía en gran medida de la misma manera que Jean-Paul Belmondo que la película estaba increíblemente desorganizada y dudaba mucho sobre la viabilidad comercial de la película.

.

jean seberg_jean paul belmondo_a-bout-de-souffle

.

.

El salario de Jean Seberg ocupaba la sexta parte del presupuesto de producción.

.

.

El tratamiento del guión original provino de François Truffaut y Claude Chabrol, pero al final ninguno de los dos pudieron ponerse de acuerdo sobre la estructura correcta de la historia.

.

François Truffaut y Claude Chabrol

.

.

 

Jean-Luc Godard estaba trabajando como agente de prensa en 20th Century Fox cuando conoció al productor Georges de Beauregard y le dijo que su última película era una mierda.

De Beauregard quedó impresionado con su franqueza al contratar a Godard para trabajar en el guión de su próxima película “Pecheur d’Islande“.

Después de seis semanas, Godard ya tenía suficiente guión y le sugirió a De Beauregard que debía hacer el Al final de la escapada.

Chabrol y Truffaut acordaron darle a Godard su tratamiento cinematográfico que fue debidamente transmitido a Beauregard bajo la condición de que se le permitiera a Godard dirigirlo (Truffaut y Chabrol se habían convertido en nombres consagrados en esta etapa).

.

13 Georges DE BEAUREGARD

.

.

Mucho se habló en el momento del lanzamiento del uso innovador de los saltos de Jean-Luc Godard.

En realidad, esta fue una idea de último momento.

La película terminada duraba 30 minutos de más y en vez de cortar escenas específicas, Godard decidió cortar desde dentro de cada escena, creando así el estilo irregular de la película.

.

.

Además del Michel Portail de la vida real, Jean-Luc Godard también basó el personaje principal en el guionista Paul Gégauff, quien era conocido como un seductor fanfarrón de mujeres.

Godard también recuerda varios personajes que había conocido anteriormente en su vida cuando vivía en Ginebra.

La película incluye un par de bromas: la joven vendiendo Cahiers du Cinéma en la calle (Godard había escrito para la revista).

.

guionista Paul Gégauff

.

.

.

a_bout_de_souffle-623349672-large

.

a_bout_de_souffle-890699071-large

.

El director Jean-Luc Godard:

jean luc godard

.

 

Muchos besos y muchas gracias.

.

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares

Canal de YouTube: HolaSoyRamónVídeos

En Vimeo: vimeo.com/holasoyramon

Podcast de Holasoyramon

.

Un truco para encontrar la crítica de una peli rápidamente:

Pon en Gloogle “hola soy ramon” y el título de la peli.

.

a_bout_de_souffle-848736988-large

.

a_bout_de_souffle-852519320-large

.

.




Malas tierras – 1973 – Terrence Malick – Taller de Cine de Azuqueca de Henares

14/01/2018

.

badlands-289622988-large

.

Comentario:

 

Terrence Malick no es santo de mi devoción.   es, tal vez, es su mejor peli, según mi opinión.

 

Ya sé que Malas Tierras es casi un clásico, una peli de culto, pero no me ha gustado.

 

Había cosas que me parecían familiares, pero no termino de aclararme si la había visto antes, es posible que no.

 

El retrato de la América profunda siempre me atrae, pero los dos personajes protagonistas me parecen unos tontacos.

 

Ni Kit, ni Holly me caen bien. Son dos ignorantes.

 

Kit es además un psicótapa imbécil que reúne todos los requisitos para el diagnóstico de su trastorno de la personalidad. Su narcisismo me saca de quicio.

 

Holly es una pusilánime que nos narra de manera machacona la versión propia de sus peripecias asesinas.

 

No puedo empatizar con ninguno de los dos.

 

Sirven como retrato de ellos mismos, pero no de una juventud o de una sociedad, como he leído por ahí.

 

A pesar de todo he soportado la película y me ha parecido interesante verla.

 

Sería mejor sin voz en off. Como ocurre siempre.

 

Es curioso como se ha glorificado a Malick, con una filmografía tan escasa y tan poco atractiva.

 

 

Mi puntuación: 4,13/10.

.

badlands-137881588-large

.

.

Curiosidades:

 

Actor improvisado:

El actor originalmente elegido como el arquitecto que toca la puerta del hombre rico no se presentó, por lo que Terrence Malick interpretó el papel él mismo.

Malick más tarde quería volver a filmar la escena con otro actor, pero Martin Sheen se negó a volver a hacer la secuencia con otra persona.

.

Terrence-Malick-3

.

.

Los hijitos:

Charlie Sheen y Emilio Estevez (hijos de Martin Sheen) debutaron en el cine con esta peli.
Ambos juegan niños bajo una farola.

.

image

.

.

Emparejamientos:

Sissy Spacek conoció a su futuro esposo, el director de arte Jack Fisk, en el set de esta película.
Han colaborado en ocho largometrajes.

.

Sissy-Spacek-and-Jack-Fisk-610x400

.

.

Charles Starkweather y Caril Fugate:

La trama y los personajes principales de la película se basan en Charles Starkweather y Caril Fugate.
En 1958, se embarcaron en una matanza de homicidios que horrorizó al país.
Charles Starkweather había sido ejecutado cuando la película comenzó a producirse, pero Caril Fugate todavía estaba viva y se enfrentaba a la libertad condicional.
Los cineastas cambiaron los nombres de los personajes principales para evitar una demanda.

.

caril¬charles

.

Charlie y Caril

.

starkw

.

.

Un todo terreno:
Terrence Malick fue director de la película, productor en jefe, guionista y editor no acreditado.
Él también tenía un cameo sin acreditar.

.

13188

.

.

Largo preámbulo:
Algunos carteles de películas para la película presentaban un largo preámbulo de texto que decía:
“Tenía 25 años. Se peinaba como James Dean. Era muy quisquilloso.
Las personas que lo ensuciaban lo molestaban.
Tenía 15 años. Tomaba lecciones de música y podía girar una batuta.
Ella no era muy popular en la escuela.
Por un tiempo vivieron juntos en una casa en el árbol.
En 1959, ella observó mientras él mataba a mucha gente “.

.

BadlandsStill2

.

.

Financiación:

El escritor-productor-director Terrence Malick ha dicho sobre recaudar fondos para esta película:
“Desarrollé una especie de kit de ventas con diapositivas y cintas de video de actores, todo con el objetivo de presentar a los inversores algo que pareciera estar listo para filmar. No le prestaron demasiada atención. Invirtieron en la fe”.

Con su hermano, Chris, Malick logró recaudar $ 300,000 para Malas tierras (1973).
El dinero adicional fue recaudado por el productor independiente Edward R. Pressman de amigos personales como el ex jefe de Xerox Max Palevsky”.

.

christopher-mallick-with-luke-wilson

.

.

La canción: 
La canción compuesta por Carl Orff (“Gassenhauer”, a veces llamada “Street Song”, de Orff’s Musica Poetica) fue posteriormente adaptada por el compositor Hans Zimmer para la película de 1995 de Tony Scott “Amor a quemarropa” (escrita por Quentin Tarantino).
La película posterior tiene muchas otras similitudes y alusiones a “Badlands”.

.

14657235e8724181f8b32c6bfa54cdbf86d70852

.

amor-a-quemarropa

.

.

Edades:
Martin Sheen tenía 32 años cuando interpretó a Kit, de 25 años.
Sissy Spacek, que interpretó a Holly, de 15 años, tenía 22 años.
Originalmente se suponía que Kit tenía 19 años, pero su edad se cambió a 25 ya que Martin Sheen tenía 32.
Martin Sheen todavía cree que esta es su mejor película.

.

badlands-116142777-large

.

badlands-356215492-large

.

.

Jeff Stafford:
Terrence Malick comenzó a escribir el guión cuando tenía 27 años, mientras viajaba en un viaje por carretera.
El artículo de Turner Classics Movies sobre esta película escrito por Jeff Stafford afirma:
“Malas tierras (1973) fue el debut en el largometraje de Malick.
Aunque anteriormente había trabajado como guionista (Los indeseables de 1972), decidió dirigir su propios guiones después de que Paramount hiciera un lío completo de su guión Deadhead Miles (1973), transformándolo en una película tan mala que ni siquiera podía ser exhibida.

.

Jeff Stafford

.

.

Sissy Spacek dijo más tarde que trabajar con Terrence Malick cambió completamente su actitud hacia la realización de películas.
Ella piensa que habría tenido una carrera muy diferente si ella y Malick no se hubieran cruzado.

.

images

.

Sissy_Sp_Badlands__3262404b

.

.

Largo rodaje:
Rodado durante un período de 16 semanas.
Sin embargo, esto significaba que había un cambio notable en las estaciones, por lo que el director de arte Jack Fisk se encontró pegando hojas a los árboles y pintándolas de verde.
Jack Fisk, el director de arte de la película, dijo de esta película en 1982:
“Lo que sea que veas en Malas tierras (1973) es el estilo de Terry Malick, no el mío.
Es muy fuerte visualmente.
Siempre estuvo dispuesto, ansioso por cambiar las cosas.
Vería algo en el patio y diría: “Vamos a poner eso en el dormitorio”.
Eso es algo que aprendí de él: espontaneidad”.

.

maxresdefault

.

.

La película fue un éxito crítico, pero un fracaso comercial en la taquilla en su estreno cinematográfico.
La película fue la Película de clausura del 11° Festival de cine de Nueva York en 1973.
El presupuesto original de la película era de $ 300,000.
Créditos de cierre: “esta película es ficticia y no pretende representar eventos reales o personas, vivas o muertas”.

.

.

El director Terrence Malick:

la-1489261642-q8p2m7ocp9-snap-photo

.

 

Otros posts relacionados:

 

.

.

Muchos besos y muchas gracias.

.

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares
.
Canal de YouTube: HolaSoyRamónVídeos

.

En Vimeo: vimeo.com/holasoyramon

.

.

Podcast de Holasoyramon

.

Un truco para encontrar la crítica de una peli rápidamente:

Pon en Gloogle “hola soy ramon” y el título de la peli.

.

badlands-212920888-large

.

badlands-638202466-large

.

.




Toma el dinero y corre – 1969 – Woody Allen – Taller de Cine de Azuqueca de Henares – Crítica y Curiosidades

7/12/2017

.

download

.

Crítica:

 

Hacía muchos años que no volvía aver esta peli.

 

No recuerdo mi primera vez, pero estoy seguro que me partí de risa.

 

Cuando era niño y adolescente agradecía mucho el humor.

 

Cualquier cosa cómica me gustaba.

 

Tal vez, el vivir un país en (un poco) blanco y (mucho) negro influía.

 

La peli se tolera porque dura poco más de ochenta minutos.

 

Pero a mí me satura.

 

No deja de ser una sucesión de sketches y gags, la mayoría muy divertidos, pero sin una narración que mantenga el interés.

 

La peli se sostiene solo por las continuas bromas, pero en absoluto porque la trama sea interesante o se cree en el espectador cierta espectación por lo que va a ocurrir.

 

Te ríes, pero la olvidas.

 

De hecho recordaba alguna escena especialmente graciosa, pero no sabía muy bien de que iba la peli.

 

El éxito de Toma el dinero y corre sirvió para que Allen haya seguido rodando durante casi cincuenta años sus películas.

 

Bienvenida sea.

 

Es ideal para salir del cine y volverte a reír recordando algunos de los chistes.

 

 

Curiosidades:

 

Estreno modesto:

La película fue finalmente estrenada en una pequeña sala en Manhattan llamada Playhouse.

Debido al éxito del film la gente comenzó a acudir en masa superándose el récord de entradas de la sala.

.

pequeña sala en Manhattan llamada Playhouse

.

.

 

Falso documental:

La película sigue un estilo documental.

Woody Allen comentó lo siguiente sobre el uso de este estilo en una entrevista con Richard Schickel:

Toma el dinero y corre era un pseudo-documental.

La idea de hacer un documental, cosa que, finalmente, perfeccioné con Zelig me acompañaba desde el día que empecé a hacer películas.

Pensaba que era un vehículo ideal para hacer comedia, sobre todo porque el documental es un formato muy serio, de tal manera que uno se ve obligado a trabajar dentro de unos parámetros muy fijos donde cualquier cosa, por pequeña que sea, hecha con la intención de romper la seriedad se convierte inmediatamente en algo divertido.

 .

tomaaaaaaaaaaa

.

.

San Francisco:

La película fue grabada en San Francisco a diferencia del Nueva York de las siguientes películas del director.

Incluso en una escena sale el famoso restaurante Ernie’s en que se rodó una escena de Vértigo de Alfred Hitchcock.

La prisión que aparece en la película es la de San Quentin.

.

famoso restaurante Ernie's

.

San Quentin

.

.

Mickey Rose:

Allen co-escribió la película con Mickey Rose, un antiguo compañero de instituto, tardaron tres semanas y según palabras del director, “el objetivo de la película era provocar la risa durante todo el metraje“.

.

Mickey Rose, who co-wrote Woody Allen's early films "Bananas," "Take the Money and Run" and "What's Up, Tiger Lily?" before becoming a TV writer, has died in Beverly Hills. He was 77. TROUNSON, 15-20 inches, looking for art.

.

.

 

Ralph Rosenblum:

El primer montaje de Woody Allen se consideró decididamente poco gracioso.

Los productores Jack Rollins y Charles H. Joffe lo convencieron para reunirse con el editor principal Ralph Rosenblum para ver qué se podía salvar.

Lo primero que hizo Rosenblum fue cortar el sangriento final, luego reestructuró la película por completo, y en general reforzó la narración suelta de Allen.

Este esfuerzo transformó la película terminada en un clásico de comedia.

Rosenblum posteriormente se convirtió en el editor elegido de Allen en la mayoría de sus siguientes películas, incluyendo Bananas (1971), El dormilón (1973), La última noche de Boris Grushenko (1975) y Annie Hall (1977).

.

Ralph Rosenblum

.

.

 

San Quentin:

A cien prisioneros de San Quentin se les pagó una pequeña tarifa para trabajar en la película durante las secuencias de la prisión.

El elenco y el equipo regular fueron sellados cada día con una tinta especial que brillaba bajo luz ultravioleta para que los guardias pudieran decir a quién se les permitía abandonar el recinto de la prisión al final del día.

.

sanquentin

.

.

Fecha de nacimiento:

Virgil Starkwell nació el 1 de diciembre de 1935.

Esta es la fecha real de nacimiento de Woody Allen.

.

Virgil Starkwell

.

.

 

Dillinger:

El inepto intento de Virgil de escapar de la prisión sacando una pistola de jabón teñida de negro con betún se basa libremente en la famosa fuga del ladrón de bancos John Dillinger en la cárcel de Indiana, Crown Point, usando una pistola de madera ennegrecida con betún.

En un paralelo interesante, en la película Dillinger (1973) dirigida por John Milius y protagonizada por Warren Oates como John Dillinger, se le muestra usando una pastilla de jabón en lugar de una pieza de madera.

.

John Dillinger

.

Warren Oates como John Dillinger

.

.

 

Bandas de escuela:

El “Spring Street Settlement House Marching Band“, con la que Woody Allen intenta tocar el chelo en una escena, fue realmente la banda de marcha de Tamalpais High School en Mill Valley, California, justo al norte de San Francisco.

La banda había recibido una invitación para actuar en Disneyland en un festival de bandas de la escuela secundaria y la tarifa que recibieron de la película les ayudó a pagar su viaje.

.

Spring Street Settlement House Marching Band

.

.

Julius Epstein:

El nombre del psiquiatra es Dr. Julius Epstein.

Se trata muy probablemente un homenaje al guionista Julius J. Epstein, quien es más conocido por ganar un Oscar por su guión Casablanca (1942).

.

Julius J. Epstein

.

.

 

Nervioso:

Más tarde, Woody Allen dijo que no estaba nervioso por su primer día, pero estaba tan emocionado por filmar en la prisión de San Quentin que se cortó la nariz afeitándose esa mañana.

El contratiempo se puede ver en la escena de la prisión en la película.

Él y su equipo encontraron que los reclusos eran muy amables y cooperativos.

Las autoridades de la prisión también acogieron con entusiasmo la producción, pero emitieron una advertencia: el reparto y el equipo técnico debían estar siempre acompañados por guardias y, si eran tomados como rehenes, no se abrirían las puertas para asegurar su liberación.

.

12a9d386631a08c5589f5762fab5832e

.

.

Lewis:

Esta fue la primera película que dirigió Woody Allen.

Su falta inicial de confianza lo llevó inicialmente a pedirle a Jerry Lewis que dirigiera la película, pero Lewis estaba ocupado con su propio trabajo.

.

10389-4.jpg

.

.

Final triste:

Al principio, Woody Allen filmó un final deprimente en el que era asesinado a tiros, cortesía de los efectos especiales de AD Flowers.

El editor de Allen, Ralph Rosenblum (cuyo primer trabajo con Allen fue éste), lo convenció de ir por un final más ligero.

.

Ralph Rosenblum2

.

.

Mejor tiempo en San Francisco:

Filmado durante 10 semanas en el área de San Francisco.

Woody Allen bromeó diciendo que era un mejor lugar para pasar el verano que Cleveland, pero, en realidad, sabía que la ciudad era lo suficientemente compacta como para permitirle a él y a su equipo completar 87 escenas en 50 días.

Su equipo de filmación sabía que un calendario tan desalentador era más adecuado para la industria de la televisión, donde trabajar hasta las 10 u 11 de la noche era algo habitual.

Pero Allen completó la película sin trabajar hasta tarde, y varias veces terminó el rodaje a las 4 en punto.

.

san francisco

.

.

Tres funciones:

La primera vez que Woody Allen realizó la triple tarea de escribir, dirigir y actuar en una película.

.

woody allen guionista

.

.

Reescritura rápida:

Ralph Rosenblum hizo que Woody Allen escribiera nuevas escenas de narración y voz en off para ayudar a unir las piezas dispares.

Allen mostró una habilidad virtuosa para ir a una esquina y sacar nuevas páginas en un santiamén que encajaban perfectamente con las sugerencias de Rosenblum.

.

guionista

.

.

Cinemobile:

Fouad Said, el director de fotografía original de la película, que fue reemplazado unas semanas después de la producción, había inventado recientemente el Cinemobile para Yo soy espía (1965), un vehículo que facilita el transporte de equipos en rodajes de ubicación.

Al usar este dispositivo, Allen pudo filmar hasta en seis lugares por día, tres veces lo habitual para una unidad de filmación de Hollywood en ese momento.

Como resultado, redujo el presupuesto en casi medio millón de dólares y acortó el rodaje en una semana.

.

Cinemobile

.

.

Casino Royale:

La decisión de Woody Allen de convertirse en su propio director fue parcialmente estimulada por el caótico y descontrolado rodaje de Casino Royale (1967), en el que apareció dos años antes.

.

Casino Royale

.

.

 

Falsa peli verdaderos productores:

La película que Virgil muestra a su pandilla (“Trout Fishing in Quebec“) aparece como una producción de Rollings and Joffe, los productores de la vida real de Woody Allen.

.

Rollings and Joffe

.

.

 

Palomar Pictures:

El contrato que Woody Allen tuvo con Palomar Pictures le dio carta blanca para hacer lo que quería con esta película, incluido el corte final, estableciendo el precedente de cómo trabaja hasta el día de hoy.

Nunca me molestaron”, dijo.

“Fue una experiencia muy agradable. Y desde ese día nunca tuve ningún problema en el cine desde el punto de vista de la interferencia de ninguna manera”.

.

Palomar Pictures

.

.

 

Arthur Penn:

Como director neófito, Woody Allen admitió que había buscado muy poca ayuda de cineastas más experimentados.

Nunca se me ocurrió por un segundo que no sabría qué hacer“, dijo, y dejó que la visión de la película en su cabeza guiara cómo hacerlo.

Almorzó con Arthur Penn, quien le impartió cierta información técnica (como el proceso de corrección de color de las tomas) y algunos detalles logísticos, pero de lo contrario, simplemente se sumergió.

.

Arthur Penn

.

.

Improvisar:

Woody Allen animó a su elenco a improvisar, a menudo filmando hasta tres gags improvisados ​​para cada escena.

.

takethemoneyandrun

.

.

Muchas tomas:

Woody Allen rodó innumerables tomas e imprimió la mayoría de ellas porque en su inexperiencia asumió que un buen director debe hacer muchas tomas y protegerse con cobertura desde todos los ángulos.

Continuó la práctica en sus primeras películas, pero luego se ganó la confianza para hacer lo que le parecía más apropiado: largas tomas, con poca o ninguna cobertura y muy pocas repeticiones.

.

.

Material eliminado:

Una de las primeras cosas que Ralph Rosenblum hizo fue pedir ver todo el material que se había cortado.

Descubrió que Woody Allen había eliminado muchas de sus partes más divertidas.

También reorganizó la película.

Debido a que estaba muy poco estructurado de todos modos, con muchos diálogos visuales dispersos, fue libre de usar el estilo documental para cambiar el orden y el ritmo de la película para lograr un mejor efecto.

Él dividió las entrevistas con los padres de Virgil en varios segmentos a los que podría volver para tener algo que separar, un puente entre otras secuencias.

.

toma el dinero y corre1

.

.

Música nueva:

Ralph Rosenblum descubrió que Woody Allen había puesto música melancólica detrás de algunas de las escenas para enfatizar la triste vida de su personaje.

Rosenblum sustituyó la música por una nueva y optimista -una pieza de ragtime de Eubie Blake aquí, una bossa nova allí- para mostrarle a Allen la mejora, y le ofreció el consejo de cortar siempre con música, incluso antes de que se completara la escena.

Este aspecto de la imagen también fue ayudado tremendamente por el compositor Marvin Hamlisch, un antiguo pianista de ensayo nuevo en el negocio que sorprendió a todos con su capacidad para realizar sugerencias y componer la música adecuada en prácticamente cualquier estilo en un período de tiempo sorprendentemente corto.

.

Marvin Hamlisch

.

.

Cuidado con Hamlisch:

A pesar de su satisfacción con el trabajo del compositor Marvin Hamlisch, todos se volvieron un poco locos por su personalidad.

Llamaba constantemente, obsesivo y nervioso, queriendo discutir el puntaje, rogándole a la gente que escuchara lo que había escrito inmediatamente.

A veces incluso insistía en que escucharan por teléfono, cuestionaba qué instrumentos preferían oír tocar y pedía que se ampliaran las escenas para acomodar los temas que había creado.

En una sesión de grabación para la secuencia principal del título, una balada original con la que Hamlisch estaba particularmente complacido, Allen escuchó impasible, se encogió de hombros y preguntó:

  • “¿Qué fue eso?”

El compositor estaba tan devastado que cuando Allen salió de la habitación, se acostó en el suelo del estudio y lloró.

.

Marvin Hamlisch2

.

.

Elegir el personal:

La mayoría del equipo de producción de Woody Allen fue elegido para él, pero seleccionó al diseñador de vestuario, al director de fotografía y al director de arte.

A las pocas semanas de producción, sin embargo, tuvo problemas con sus elecciones y despidió al director de fotografía, Lester Shorr.

.

Lester Shorr

.

.

Actores no profesionales:

Muchos de los miembros del elenco no eran profesionales y fueron elegidos porque parecían más auténticos y reales que los actores del personaje en el enfoque “documental” que Woody Allen tenía en mente.

Ralph Rosenblum encontró a Woody Allen reservado, desanimado por los problemas con su película, pero para nada arrogante ni exigente.

Admitió que no sabía lo que estaba haciendo y siguió las sugerencias de Rosenblum.

.

.

Fritz:

Marcel Hillaire interpreta a un ex director de cine llamado Fritz, quien obviamente es una caricatura de Fritz Lang, con su característico acento teutón, botas negras…

.

98n/12/huty/10796/19

.

Marcel Hillaire

.

.

Granujas de medio pelo:

La primera de dos falsos documentales cómicos de Woody Allen, y la segunda es Granujas de medio pelo (2000), que se hizo y se estrenó alrededor  treinta y un años después.

.

Granujas de medio pelo

.

.

Charles Starkweather:

La historia, y la referencia inherente en el nombre del personaje principal, fueron inspiradas en parte por Charles Starkweather, un famoso criminal y asesino de la década de 1950.

.

Charles Starkweather

.

.

Primera peli:

Una edición en DVD de esta película declara que esta película es la “primera película como guionista, director y estrella” de Woody Allen .

.

Toma_El_Dinero_Y_Corre-Caratula

.

.

 

Cómo dirigir:

Antes del primer día de rodaje, Allen estaba leyendo un libro titulado “Cómo dirigir”.

.

.

 

Louise Lasser:

Una de las actrices es Louise Lasser, esposa de Allen en ese momento.

.

Louise Lasser

.

.

 

El sexo:

 

En relación a las mujeres, el psiquiatra de la cárcel me preguntó si había estado con alguna, y dije que no.

Me preguntó si el sexo me parecía sucio, y contesté que solo si se hace bien“.

Virgil (Woody Allen)

.

e7735df82751d82b75335e61dcb72eec--happy-quotes-nice-quotes

.

woodyallen3

.

.

 

Mi puntuación: 6,43/10.

.

take_the_money_and_run-906033165-large

.

El director Woody Allen:

300px-Woody_Allen_-_Take_the_Money_-_1969

.

 

Otros posts relacionados:

 

.

.

Muchos besos y muchas gracias.

 

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares

.

Canal de YouTube: HolaSoyRamónVídeos

 

En Vimeo: vimeo.com/holasoyramon

 

 

Podcast de Holasoyramon

.

Un truco para encontrar la crítica de una peli rápidamente:

Pon en Gloogle “hola soy ramon” y el título de la peli.

.

take_the_money_and_run-372874473-large

.

.




Rififi (Du rififi chez les hommes) – 1955 – Jules Dassin – Taller de Cine de Azuqueca de Henares

23/11/2017

.

du-rififi-chez-les-homme-ii02-g

.

Comentario:

 

Jean Servais interpretando a Tony “El Stéphanois” es la encarnación pura del declive personal.

 

Enfermo, para terminar moribundo, emprende una hazaña, que él y todos saben, está destinada al fracaso.

 

La bella Madó ejerce de mujer fatal, cuya fidelidad a Tony duró lo que un paquete de droga en la puerta de un instituto, pero tal vez, era solo pura supervivencia.

 

Sin personajes buenos, sin redención, sin misericordia.

 

Malhechores con sus códigos de amistad y de lealtad.

 

Blanco, negro y cielos grises.

 

Cine negro en estado puro.

 

 

Curiosidades:  

.

Julius Dassin (18 de diciembre de 1911, Middletown (Connecticut), Estados Unidos – 31 de marzo de 2008, Atenas, Grecia) fue un guionista, escritor, actor y director de cine estadounidense de origen judío-ruso.

Es padre del cantante Joe Dassin.

Tras una importante carrera cinematográfica, entre 1941 y 1950, acabó trasladándose a Francia, al ser incluido en la lista negra de Hollywood durante el macarthismo.

Allí cambió su nombre por el de Jules, continuando con su profesión. Finalizó rodando en colaboración con Grecia.

.

 AA400429 cucina 313 420 300 3694 4961 RGB

.

.

Una larga secuencia:

La secuencia de robo dura más de 32 minutos de duración y no contiene una sola línea de diálogo o música.

El equipo de producción y el compositor Georges Auric pensaron que sería un desastre tener una secuencia tan larga sin diálogo.

.

Du Rififi chez les hommes - tipos paraguas casa

.

.

Imitadores:

Las autoridades mexicanas prohibieron la película de los cines después que se cometieron varios robos con métodos similares a los que se muestran.

.

.

Rififi:

En el argot francés, “Rififi” se define libremente como conflicto violento entre hombres en tugurios parisinos.

.

.

Dassin es César:

El escritor y director Jules Dassin interpretó a César, el Milanés; solo porque el actor que fue contratado tuvo problemas justo antes del rodaje.

.

César, el Milanés

.

.

Trucos:

Para la escena en la que Jo y Mario informan a Tony de su intención de atracar Mappin & Webb, el equipo colocó una mesa y tres sillas frente a un marco de ventana falso en el medio de la calle para crear la ilusión de que estaban sentados en un café al otro lado de la calle de los joyeros.

.

du-rififi-chez-les-hommes-1955-s-05

.

.

Sin ruidos:

Dassin afirma que su razón para el largo silencio era el realismo.

Reforzaba el armonioso trabajo en equipo bien planificado.

Trabajan en un estado de completo silencio donde cualquier sonido (como Jo golpeando el piano) era su enemigo mortal.

Cesar usa zapatillas de ballet durante el atraco.

.

DFmcM-aXUAI6apq

.

.

Dassin en la ruina:

La película fue realizada con un presupuesto extremadamente pequeño (tan escaso que Dassin afirma que las personas no le creen cuando él les dice la cantidad), y esa es la razón por la que tantas personas desesperadas (incluido él mismo) o inexpertas fueron contratadas para la producción.

El director estaba tan arruinado en el festival de cine de Cannes en 1955 (donde ganó el premio al mejor director) que, mientras veía a uno de los productores jugar en los casinos, tuvo que pedir algo de dinero para apostar.

Luego preguntó en qué fecha habían comenzado a filmar Rififi.

Cuando se le informó de la fecha (el día 18), Dassin puso todo su dinero en 18 y ganó.

Él afirma que su familia logró vivir de este dinero por un tiempo.

.

.

En argot:

La jerga en la que se escribió la novela era incomprensible para el escritor y director Jules Dassin.

Cuando llegó a comprender la novela convenció al escritor, Auguste Le Breton, para que cediera los derechos.

.

auguste-le-breton_a101589

.

.

Días grises:

Dassin, con el objetivo de realizar una película oscura y sombría, con grises profundos, se negó a filmar en hermosos días soleados.

Esto supuestamente causó mucha frustración entre los productores, ya que el rodaje se alargó.

.

rififi8

.

.

De argelinos a franceses:

Dassin se vio obligado a abandonar los USA al estar en la lista negra de Hollywood.

Un asunto polémico fue que varios de los personajes de la novela eran argelinos.

En esa época estaba en plena efervescencia el “Problema Argelino”.

Los productores querían que Dassin convirtiera a los personajes en estadounidenses.

El director acordó que solo fueran franceses.

.

9253_1

.

.

Joyas buenas:

Las joyas robadas durante el atraco fueron auténticas cedidas por el joyero Jean Dusausoy, con la condición de que estuvieran protegidas por la policía.

.

.

Truffaut:

El crítico, actor y director de cine François Truffaut dijo lo siguiente: “de la peor novela que he leído, Dassin hizo la mejor película de cine negro que yo haya visto nunca“.

.

francois-truffaut9

.

.

Premios:

  • 1955: Cannes: Mejor director (ex-aequo con Vasilyev por “Los héroes de Chipka”)
  • 1956: National Board of Review: Top mejores películas extranjeras

.

.

Mi puntuación: 8,68/10.

.

du-rififi-chez-les-hommes-1955-fififi-alt-jules-dassin-dir-BN6NTG

.

El director Jules Dassin:

jules-dassin-1

.

Otros posts relacionados:

.

.

Muchos besos y muchas gracias.

 

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares

.

Canal de YouTube: HolaSoyRamónVídeos

 

En Vimeo: vimeo.com/holasoyramon

 

 

Podcast de Holasoyramon

.

Un truco para encontrar la crítica de una peli rápidamente:

Pon en Gloogle “hola soy ramon” y el título de la peli.

.

du_rififi_chez_les_hommes-263204744-large

.

du_rififi_chez_les_hommes-558578550-large

.

.




Confesiones de una mente peligrosa – 2002 – George Clooney – Comentario y curiosidades – Taller de Cine de Azuqueca de Henares

3/11/2017

.

032

.

 Comentario:

 

El inicio de Clooney como director es ciertamente brillante.

 

Usa planos virtuosos jugando con el espacio-tiempo cinematográfico.

 

La fotografía es muy adecuada para la época en la que se desarrolla la historia.

 

El conjunto de la peli resulta muy divertido con una combinación entre comedia y drama que se mueve en la cuerda floja, pero sin llegar a caerse.

 

Nos descubre el inicio de la telebasura y cómo conectó con el público estadounidense primero, español después y supongo que también mundial.

 

Contrasta lo bien relatada que está esta parte de la peli con lo poco estructurada que se encuentra la dedicada al espionaje, que no pasa de ser escenas más o menos ocurrentes, pero sin una estructura narrativa clara. Con personajes muy poco creíbles.

 

No sé si es intencionado o casual, pero tal vez Clooney nos muestra esta parte de la trama como menos verosímil y como fruto de la imaginación de Chuck Barris (Sam Rockwell).

 

La historia de amor funciona gracias a la encantadora y maravillosa Drew Barrymore, que desde que se estrenó en el mundo del cine ha sabido encandilar a la cámara y a un servidor. Ahora de nuevo de máxima actualidad gracias a la divertida serie .

 

El californiano Sam Rockwell  está desatado, pero en conjunto su papel resulta convincente, por esta peli obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín en 2003.

 

 

Mi puntuación: 7,32/10.

.

confesiones-de-una-mente-peligrosa_39

.

El director George Clooney:

1309991824_0

.

.

Curiosidades:

 

Tanto Julia Roberts como Drew Barrymore trabajaron por un salario reducido como un favor a su amigo, el director George Clooney.

Brad Pitt y Matt Damon vinieron gratis.

.

download

.

MV5BMjI3NDI5MjgzMF5BMl5BanBnXkFtZTcwODY4MTA5Ng@@._V1_

.

MV5BMTY0MDg4MzQ0Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwMTc4MTA5Ng@@._V1_
.

.

 

Debut como director de George Clooney.

.

critica-de-confesiones-de-una-mente-peligrosa-2

.

.

 

Sam Rockwell fue la primera y única opción de George Clooney para interpretar a Chuck Barris.

.

confessions-rockwell-barris_sm

.

.

 

La mayoría de las escenas fueron rodadas en una toma.

La escena del lobby de la NBC y el montaje The Dating Game (1965) se realizan completamente en una toma; los actores corrieron para ponerse en posición.

 .

datinggame

.

The-Dating-Game

.

.

El clip del The Newlywed Game (1966) es un clip real.

Durante mucho tiempo se pensó que era una leyenda urbana y, en algún momento, incluso el anfitrión llegó a creer que no era real.

.

IFXlc-1472054313-527-lists-header_2

.

.

El guionista Charlie Kaufman se sintió insatisfecho con la forma en que George Clooney trató su guión.

Comentó:

Pasé mucho tiempo trabajando en el guión, pero Clooney no estaba interesado en las cosas que me interesaban. He seguido adelante, y no tengo ninguna animosidad hacia él, pero es una película que no es mía“.

Clooney reconoció que hizo cambios, porque había ‘escenas funky‘ que nunca hubieran tenido luz verde para una película de estudio.

 .

charlie_kaufman_meet_the_film_maker_event_getty_h_2016

.

.

La Agencia Central de Inteligencia ha negado que Chuck Barris alguna vez haya trabajado para ellos.

.

CIA-vending

.

.

 

David Fincher y Bryan Singer fueron considerados como directores.

Singer inicialmente aceptó, pero tuvo que retirarse cuando todo el elenco de X-Men 2 (2003) estuvo disponible para que la producción comenzara.

.

David-Fincher

.

Bryan-Singer

.

.

 

Mike Myers, Ben Stiller y Johnny Depp fueron considerados para el papel de Chuck Barris.

Depp se quedó como productor ejecutivo.

.

Johnny-Depp-Emails

.

mikemyers2014_reference

.

Spain Ben Stiller

.

.

 

Después de su entrenamiento, Chuck se despide de “Jack” y “Lee”.

Teniendo en cuenta las teorías conspirativas populares sobre el asesinato de John F. Kennedy, ésta es claramente una referencia burlona a Jack Ruby y Lee Harvey Oswal.

.

rubytransfer

.

171024-lee-harvey-oswald-rd-1246a_be16eb8ee8f70cdcb354a98be8809ba6.nbcnews-fp-1200-630

.

.

La película fue calificada en un breve artículo en The Onion titulado “Película comercializada como seis diferentes géneros“:

  1. Comedia romántica.
  2. Thriller de espías.
  3. Sátira de Hollywood.
  4. Biopic.
  5. Cómo ser John Malkovich (1999).
  6. Película de chicas.

.

.

El padre de George Clooney, Nick Clooney, solía dirigir programas de televisión.

Contribuyó con experiencias de verlos detrás del escenario para hacer la película.

.

rs_300x300-140428130644-600.Nick-Clooney-George-Clooney-jmd-042814

.

.

 

Un guía turístico dice que su programa de televisión favorito está protagonizado por Rosemary Clooney, tía del director George Clooney.

.

clooney-94b833378517905808a9405ad88dff3bcfe05e4b-s900-c85

.

.

 

A David O. Russell se le ofreció la película para que la dirigiera, pero la rechazó, y decidió “que no se trataba de otra cosa que un tipo al que le gustaba follar a las chicas y decir que le disparó a la gente en la cabeza“.

.

151122-yamato-David-o-Russell-tease_ne5jdx

.

.

En los créditos, el nombre de personaje de Matt Damon se otorga como Bachelor Matt y Brad Pitt como Bachelor Brad.

.

ConfesionesMente

.

images

.

.

 

Julia Roberts trabajó en el set durante seis días.

.

landscape-1477472493-gettyimages-1407922

.

.

 

El auto que Chuck usa en Alemania Oriental es el VAZ 2102 soviético.

.

vaz-49471066

.

.

 

George Clooney comenzó una relación con Krista Allen después de que la película se terminó.

Se separaron dos años después.

.

815998-c08f5bb4-cf45-11e3-8fb0-f8d7f99ee21f

.

krista-allen

.

.

 

El elenco de la película incluye cinco ganadores del Oscar: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Akiva Goldsman y una nominada al Oscar: Maggie Gyllenhaal.

.

akiva-goldsman1

.

maxresdefault

.

.

 

Chuck Barris, mítico presentador de televisión estadounidense, falleció en el mes de Marzo de 2017 a los 87 años por causas naturales en Palisades, una pequeña aldea del condado de Rockland, en Nueva York, según confirmó su publicista.

Barris es conocido por presentar ‘The Gong Show‘ en 1976 para la NBC.

El programa de talentos es recordado por su humor loco y absurdo.

El espacio consiguió tal popularidad que se convirtió en una película, ‘The Gong Show Movie

.

Muere-Chuck-Barris-presentador-estadounidense_1886821317_8276125_660x371

.

.

Otros post relacionados:

.

.

 

 

Muchos besos y muchas gracias.

 

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares

.

Canal de YouTube: HolaSoyRamónVídeos

 

En Vimeo: vimeo.com/holasoyramon

 

 

Podcast de Holasoyramon

.

Un truco para encontrar la crítica de una peli rápidamente:

Pon en Gloogle “hola soy ramon” y el título de la peli.

.

confessions_of_a_dangerous_mind-157205023-large

.

confessions_of_a_dangerous_mind-931850189-large

.

.




MENÚ DEL BLOG

 

Archivo:
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • Categorías: